Depósitio Sonoro

DepósitoSonoro

Desde 2018. Contenido musical | Podcasts | Videos y Sesiones | Talleres OnLine Amplificador de ondas musicales. ((()))

Mira Cassette: A Documentary Mixtape, emotivo documental sobre la historia de este formato

Este año falleció el inventor del casete Lou Ottens. Por eso recordamos este emocional documental que indaga en el pasado del tape para descubrir por qué este formato sigue vigente. Veteranos del punk y del rock como Henry Rollins, Thurston Moore e Ian MacKaye, se unen a bandas jóvenes que lanzan música en casete para impulsar a Lou en su viaje para recordar. Y mira el documental en este enlace: https://threespeakvideo.b-cdn.net/rpehiyxq/kZvRXPZfOTZuvDUzufbNegIDHwDaUsRiacjZCGGxBLtpOzNqCgLZIoGUNrwKVmsO.mp4?fbclid=IwAR2eKtnsf9MB9IpggWDs4gzbsh_V50Ce5BYEtmy-HKjb1a66FdJAbhh2wKM Se dice que la nostalgia es algo doloroso y placentero a la vez. Por eso este documental viaja por un laberinto de nostalgia, pero lo instala en nuestros días. En un formato que en los últimos años ha sido retomado por las nuevas generaciones de bandas y músicos. Así que “a través de testimonios de leyendas musicales y de fans, nos invita a volver a abrazar el cassete, al tiempo que nos descubre a Lou Ottens, el ingeniero que sorprendentemente, fue responsable de la invención tanto del casete como del CD”. Así, el director Zack Taylor explora en su nueva película, Cassette: A Documentary Mixtape. Taylor entrevista a Lou Ottens, el ingeniero holandés que, mientras trabajaba en Philips, ayudó a desarrollar el casete, formto que con aceptable popularidad actualmente. La película también incluye reminiscencias de Henry Rollins (visto revisando sus estantes y estantes de cintas guardadas), Ian MacKaye, Thurston Moore, Daniel Johnston, Mike Watt, Damien Jurado, Rob Sheffield, miembros de la comunidad hip-hop y otros, quienes recuerdan no solo sus casetes favoritos y cómo hacer mixtapes era un pasatiempo y una labor de amor. En memoria de Lou Ottens (Bellingwolde, 21 de junio de 1926 – Duizel, 6 de marzo de 2021) fue un ingeniero neerlandés que trabajó toda su vida profesional en la empresa Philips. Es reconocido por ser el inventor de la cinta de casete. Fuente: DOCUMENTALES DE PUNK, METAL Y ROCK (GRUPO FB). ————————————————————————— POR CIERTO, EN NUESTRA TIENDA EN LÍNEA TENEMOS WALKMAN, PARA QUIENES QUIERAN REVIVIR O CONOCER LA ESCUCHA EN ESTE FORMATO. PUEDES COMPRAR EN LÍNEA O MANDA WHATSAPP AL 5539716437. ENTREGAS A TODO MÉXICO. DA CLIC AL LINK DE AQUÍ ABAJO: https://depositosonoro.com/store/

Mira Cassette: A Documentary Mixtape, emotivo documental sobre la historia de este formato Leer más »

Paisajes sonoros: sonidos del desierto

Siéntese, relájese y disfrute del primero de las serie de paisajes sonoros visuales del Planeta Tierra II, de BBC Earth Unplugged. Como parte del Real Happiness Project, nos llevan en un viaje a través de algunos de los paisajes desérticos más impresionantes de la Tierra. Vuela con las águilas y sumérgete en este hermoso, chamuscado y texturizado hábitat. Todo el metraje utilizado fue filmado por los equipos de cámara de Planet Earth II mientras estaban en el lugar.

Paisajes sonoros: sonidos del desierto Leer más »

Densidad 20.25 celebra 3 años de vida con copilado de música experimental latinoamericana

Para celebrar el tercer aniversario de densidad20.25, decidieron lanzar un compilado de artistas emergentes, artistas que no tienen mucha cobertura en otros medios, así como aquellos/as ya tengan tiempo activas/os. En este copilado trataron de abarcar diferentes estilos dentro de la música experimental, que van desde free jazz, ruido, techno, dark ambient, drone, grind y piezas creadas a base de loops en cinta.  Según informa Jorge Castro Ortega, creador del copilado: “contienen piezas de lxs tijuanenses, Hidhawk, Gabriel de la Mora y AV Godoy no pertenecen a ninguna obra previa. De igual manera, el aporte de Rodrigo Ambriz es un tema inédito, así como el de la artista hidalguense, Sunnesther.  Fiorella16 aportó un track de su próximo lanzamiento Ida y Vuelta a la Tierra de los Insectos, mientras que las contribuciones de 1MFS y Tokyo Eye forman parte de álbumes ya existentes”. Tokyo Eye fue una de las bandas más antiguas del copilado, originarios de la Ciudad. de México tocaron del 2002 al 2004 con influencias de John Zorn, Fantömas, Sonic Youth, Napalm Death y Melt Banana. Se incluye, además, el set improvisado de Spunk Trio con Ana Ruíz, reflejo de la soltura del free jazz. Israel Martínez contribuyó con un track que no se encontraba de manera digital, pues su lanzamiento original fue por medio de discos grabados del 2006. El músico leonés Hic Svnt Dracones compartió un corte que formaba parte de un álbum que nunca vio la luz. El track “dream machine” de la tijuanense Supersadfish fue una propuesta que envió al ADAF (Athens Digital Arts Festival) y que fue seleccionada para su decimoséptima edición que se celebró en septiembre. La idea detrás de MASS + VOLUME, sostiene Jorge Castro, no es presentar “lo mejor de” o “nuestros artistas favoritos” al mundo, sino expandir las formas en que promovemos música nueva y atrevida que podría pasar por alto por no ajustarse a una determinada imagen o tendencias actuales. También puede escuchar el copilado en el siguiente link: https://densidad2025.bandcamp.com/releases

Densidad 20.25 celebra 3 años de vida con copilado de música experimental latinoamericana Leer más »

Mira el documental Lo Desert Sound, sobre la escena Stoner en California

Para los seguidores del stoner o del desert rock éste documental. Lo Desert Sound habla de la escena stoner del desierto californiano, que cuenta como representantes a grandes bandas como «Kyuss» y «Queens Of The Stone Age«. La película dirigida por Joerg Steineck ofrece una visión profunda e íntima de la escena, narrada por los principales protagonistas de la misma. Agrupaciones como Yawning Man, Across The River, Fatso Jetson dieron el puntapié inicial, para abrirle paso a bandas posteriores que alcanzaron la cima, como Kyuss o Queens of the Stone Age.Un repaso a los principios del desert rock, que debe su origen a partir del punk, el heavy y los riffs pesados. Lo que básicamente comenzó a principios de los 80 en algunos garajes de un lugar llamado Coachella Valley en el medio del desierto no era más que un nuevo estilo de música pesada que sigue más vigente que nunca por éstos dias

Mira el documental Lo Desert Sound, sobre la escena Stoner en California Leer más »

Columna Estoy Escuchando: Berlin, de Lou Reed

Por Abraham Garcí[email protected] Defenestrado por la crítica musical de su tiempo, el tercer álbum del cantautor apodado “El Rey de Nueva York” trasciende su formato auditivo y se expande a formas de expresión literaria, teatral y hasta cinematográfica con solo reproducirlo. En el siglo pasado, los años 70 fueron la década de moda para los álbumes conceptuales. Lo que comenzó en un vago y hasta cierto punto infantil intento que no termina por cuajar, por hilar la secuencia narrativa de un grupo ficticio dando un concierto en Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band por parte de The Beatles en 1968; y culminó en 1979 con el grandilocuente, mastodóntico y biográfico hasta la obsesión, The Wall, con Roger Waters como dictador en Pink Floyd; Lou Reed estableció los Qué’s y Cómo’s para crear álbumes conceptuales en 1973, capaces de contar perfectas historias con el estilo narrativo crudo, directo y sencillo que caracterizó a sus letras, generando un Magnum Opus al tiempo que, de nuevo, tiraba su carrera musical al bote de basura. En 1972, con “Walk On the Wild Side” de Transformer, que a la postre fue el mayor hit radial en toda su carrera como solista, Lou Reed se convirtió en promesa de estrella, pero había un problema, el buen Lou tenía un ego y, otra vez, mucha heroína en el cuerpo; no podía ser la mascota ni el protegido de su productor David ‘Ziggy’ Bowie, menos luego de que el británico se hubiese reconocido pupilo a distancia de la Velvet Underground; y no hacía falta repetir una experiencia similar a la del mecenazgo de Andy Warhol. Con las valijas llenas de éxito y un contrato con RCA, Reed se dijo una vez más “ahora sí, me la juego solo”; con el ánimo de quitarse la espina del fracaso que tuvo la recepción de su debut homónimo, se apartó de la gente que con facilidad le pudo mantener en la palestra por más tiempo con la fórmula del glam rock. Imagino que tendría pretensiones menos fantasiosas, ya que mientras la disquera le pedía una continuación de Transformer, Reed quiso hacer un paréntesis en ese estilo para después retomarlo. Berlin no fue compuesto o escrito de un tirón, ni en un proceso creativo continuo y delimitado, ya rondaba en el aire que respiraba Reed incluso desde los últimos tiempos de la mítica Velvet Underground, cuando el grupo grabó, pero no usó para ninguno de sus álbumes, las canciones “Stephanie Says” (que devino en “Caroline Says II”), “Oh Gin” (a la postre “Oh Jim”) y “Sad Song”, el cierre de Berlin, con letras menos trabajadas. Cuenta el biógrafo Mick Wall en Lou Reed – The Life, que Reed comenzó a tomar consciencia de lo que quería hacer para su tercer álbum cuando una escucha tardía de “Mother” de John Lennon le impactó por el realismo de su letra. Con su experiencia como cronista en canciones acerca de las personalidades y (¿por qué no?) personajes que conformaban la fauna de la Factory en su época Velvet, no sería tan complicado dotar de realismo a la historia de la pareja imaginaria Caroline y Jim; de hecho, se le ocurrió que la directriz del álbum sería hacer “una película para los oídos”. Dispuso del dinero de RCA para contratar como productor a un incipiente Bob Ezrin (hasta entonces más conocido por trabajar con Alice Cooper y otros proyectos de rock duro), quien armó un ensamble con 14 ejecutantes de sesión, entre ellos Jack Bruce (de Cream), Steve Winwood (de Blind Faith), B.J. Wilson (de Procol Harum), Aynsley Dunbar y Tony Levin, entre otros jazzmen. En retrospectiva, era un supergrupo desperdiciado por la campaña publicitaria del álbum. “Berlin”, el tema que nombra al álbum originalmente apareció en el debut de Reed. Aquí, con tan sólo el primer verso y un nuevo arreglo de piano, es la apertura de la historia, nos sitúa a una cafetería junto al muro de Berlín, tal vez en Zimmerstrasse, o por Unten den Linden, cerca de una cercada Puerta de Brandenburgo, donde Caroline celebra su cumpleaños; el flechazo con Jim es inminente en “Lady Day”, luego que la viese cantar. Se siente la promesa de un romance memorable. “Men of Good Fortune”, un tema que también llegó a ser interpretado en vivo por The Velvet Underground, según documenta Mick Wall, en apariencia se desconecta de la trama, pero bien nos adentra de manera ambigua en el perfil de Jim, tal vez es un chico buena onda, de buena cuna, sin más necesidad que ocuparse de su aburrimiento, o quizá es un luchador con carencias, que se la ha tenido que jugar cada día y la vida le ha hecho madurar con precocidad. Lou Reed entra en escena con el papel de narrador activo para señalar su indiferencia ante las clases sociales. Si bien, la canción señala, al punto de exageración, los estereotipos diametralmente opuestos entre el varón rico y el pobre desde sus crianzas, y lo que ya sabemos, que es poca la gente que dirige empresas y gobierna países, que puede ser hipócrita, cínica y aprovechada de su posición, mientras la gran mayoría tiene que vivir al día o (tratar de) subir como pueda la escalera social; vislumbra ese ese brutal e injusto mundo dominado por los hombres, hasta para los propios hombres. “Caroline Says I” es una canción preciosa, nos mete en la piel de Jim, al momento en que no puede estar más enamorado de Caroline y con su devocional mirada acepta todo de ella como un absoluto, aunque Caroline pueda ser una pesada y se burle de él. “¡Aun así es mi reina alemana!”, clama Jim en la voz de Reed. “How Do You Think It Feels” lleva al escucha a uno los momentos más íntimos entre Jim y Caroline, ya como pareja, donde se nos revela que no todo es perfección en el nidito de amor. Ambos se han convertido en junkies hasta la médula y queda patente su dependencia, a la pareja y al

Columna Estoy Escuchando: Berlin, de Lou Reed Leer más »

Mira el documental Fugazi Instrument, 10 años de historia de la banda

“Dirigido por Jem Cohen y estrenado en VHS en 1999, «Instrument» repasa los 10 años de historia de la banda de Ian MacKaye (1987 a 1997) combinando imágenes en vivo, ensayos, escenas entre bastidores y entrevistas varias registradas en Super 8 y 16 mm en la etapa que confeccionaron «Red Medicine» en 1995”. “La banda sonora de la producción está integrada principalmente por temas inéditos y material instrumental, incluyendo varios cortes en formato demo extraídos de «End Hits»”. 115 minutos, by Jem Cohen and Fugazi Shot 1987-98 on super 8,16mm and video Disponible en DVD & VHS March 1999Released on DVD: November 2001 Ian MacKaye – vocals & guitar * Guy Picciotto – vocals * Joe Lally – bass * Brendan Canty – drums * FUENTE: Documentales de punk,metal y rock. Grupo de Facebook Fugazi fue una banda estadounidense de post hardcore formada en 1987 en la ciudad de Washington D. C., conocida por su postura ‘hazlo tú mismo’ (‘do it yourself’), su manera independiente de funcionar y su reticencia frente a la industria musical, aspecto que también extienden a su discográfica, Dischord Records.

Mira el documental Fugazi Instrument, 10 años de historia de la banda Leer más »

Ryuichi Sakamoto comparte nueva grabación de ‘Aqua’

Ryuichi Sakamoto ha lanzado una nueva grabación en vivo de su canción de 1999 ‘Aqua’, cuyo original apareció en su álbum de piano BTTB. La grabación actualizada de ‘Aqua’ proviene del programa de 2020 de Sakamoto Playing Piano For The Isolated, que se lanzó en el canal de YouTube del compositor japonés durante la primera etapa de la pandemia por COVID-19. Se lanzará como parte de la próxima compilación @ 0 de Coldcut, que se anunció hace un mes y los ve compilando música ambiental y downtempo de personas como Suzanne Ciani, Kaitlyn Aurelia Smith, Helena Hauff y mucho más. La compilación se lanzará a través de la sub-etiqueta Ninja Tune Ahead Of Our Time, y Ninja Tune donará su parte de las ganancias del lanzamiento a tres organizaciones benéficas: CALM (Campaign Against Living Miserablemente), Mind y Black Minds Matter. Ahead Of Our Time se lanzará @ 0 el 19 de noviembre de 2021. Ryūichi Sakamoto (坂本 龍一 Sakamoto Ryūichi?, Tokio, Japón, 17 de enero de 1951) es un músico, activista, compositor, productor, escritor, cantante, pianista y actor japonés. Actualmente vive en Tokio y Nueva York. Comenzó su carrera en 1978 como miembro de la banda pionera en la música electrónica Yellow Magic Orchestra (YMO),1​2​ donde tocó los teclados y ocasionalmente fue vocalista. La banda fue un éxito internacional, con éxitos como Computer Game / Firecracker (1978) y Behind the Mask (1978),3​ escrita y cantada por Sakamoto.

Ryuichi Sakamoto comparte nueva grabación de ‘Aqua’ Leer más »

Reseña de Engine of Hell, nuevo disco de Emma Ruth Rundle, entre emociones sombrías

La fluidez estilística de Emma Ruth Rundle continua cabalgando. Desde su época en Marriages, Red Sparrowes hasta sus colaboraciones con Thou y Chelsea Wolfe, sorprende a los oyentes con sus penetrantes y emocionales facetas de sonido. Su nuevo disco Engine Of Hell, sorprenderá a quienes esperan una continuación de On Dark Horses de 2018. En éste último lanzamiento se siente a una Emma desollada hasta los huesos; cada pista es una combinación minimalista de su voz y una guitarra acústica o un piano. A pesar de dicho minimalismo, es un disco impactante. Las letras han sido desarrolladas con significados oscuro y una emoción sombría, y la falta de instrumentos de acompañamiento hace que su impacto sea aún más conmovedor. Los temas sobre pérdida y cambio prevalecen en todo momento y está claro que este es un trabajo de catarsis. Es una obra que marca un importante punto de inflexión para Emma como persona y como músico. Si bien se ha mostrado reservada al divulgar demasiados detalles sobre el significado de estas canciones hay algo que se siente increíblemente crudo y personal en cada una de ellas. Su canciones están sumidas en la devastación emocional y la belleza ominosa, con atmósferas escalofriantes y, a menudo sombrías, reflejan el entorno de la soledad. Sus canciones evaden la fácil categorización: folk gótico. Discografía: Como solista: Electric Guitar: One (2011)Some Heavy Ocean (2014, Sargent House)Marked for Death (2016, Sargent House)The Time Between Us – EP split con Jaye Jayle (2017, Sargent House)On Dark Horses (2018, Sargent House) Engine Of Hell (2021)

Reseña de Engine of Hell, nuevo disco de Emma Ruth Rundle, entre emociones sombrías Leer más »

Scroll al inicio