Depósitio Sonoro

Ivan Luna Luna

Fundador de Depósito Sonoro| Músico | Marketing Digital | Lector  | DJ en vinil | Coleccionista Twitter: @yosoychapu

The Cure lanza Songs of a Lost World: un regreso a la melancolía y la poesía oscura

The Cure regresa con Songs of a Lost World, un disco que promete llevar a los oyentes de vuelta a los sonidos oscuros y emotivos que han definido a la banda británica a lo largo de más de 4 décadas. Liderados por el icónico Robert Smith, la agrupación se sumerge una vez más en temas de desamor, soledad y la búsqueda de significado en un mundo incierto, manteniendo el espíritu gótico y melancólico que caracteriza a su obra, y que tanto ha resonado con generaciones de fans alrededor del mundo. La llegada de este disco, que viene tras una pausa de más de 15 años desde su último trabajo de estudio, 4:13 Dream (2008), marca un nuevo capítulo. Robert Smith prometió que el álbum exploraría algunos de sus temas más oscuros, una promesa que se cumple en esta obra que conecta directamente con la sensibilidad emocional de su base de fans y muestra la madurez de una banda que, a pesar del paso de los años, sigue manteniéndose vigente. Un viaje introspectivo y melancólico Songs of a Lost World es una reflexión íntima que se percibe como una continuación espiritual de discos clásicos de The Cure, como Disintegration y Pornography. A través de sus letras, Robert Smith explora la vulnerabilidad emocional con la honestidad lírica que lo caracteriza. En el álbum, el mundo se presenta como un lugar sombrío y complejo, lleno de momentos de desesperanza y añoranza por un tiempo que parece perdido, una temática que conecta con la época de incertidumbre actual. Las canciones en Songs of a Lost World están llenas de capas sonoras que mezclan guitarras profundas, teclados etéreos y la inconfundible voz de Smith. Desde los primeros acordes, cada pista envuelve a los oyentes en una atmósfera que es a la vez familiar y novedosa, evocando los sentimientos oscuros y oníricos que los seguidores de la banda han atesorado a lo largo de los años. Evolución musical con raíces clásicas A lo largo del álbum, The Cure muestra una evolución en su sonido sin perder la esencia que los hizo icónicos en la escena del post-punk y el rock alternativo. Si bien el álbum cuenta con la sensibilidad gótica clásica de la banda, también incorpora elementos de producción modernos que ofrecen una profundidad nueva a las composiciones. La presencia de sintetizadores atmosféricos y secciones rítmicas intensas, junto a los característicos riffs de guitarra melancólicos de The Cure, brindan una experiencia auditiva que es rica y texturizada. El álbum ha sido producido por el colaborador frecuente de la banda, Simon Gallup, junto a Smith, y ambos lograron capturar la intensidad emocional y la autenticidad en cada canción. Este trabajo de producción ofrece una claridad que realza la atmósfera envolvente y emotiva del disco, permitiendo que cada capa sonora brille sin perderse en la mezcla. Temas de actualidad en un mundo desconectado Songs of a Lost World toca temas que, aunque enraizados en el existencialismo y la introspección personal, se sienten especialmente relevantes en el contexto actual. Smith, un maestro en capturar la angustia y el anhelo, ofrece una visión de un mundo perdido, donde el ser humano lucha por encontrar conexión y propósito en un universo cada vez más desconectado. Las letras reflejan una búsqueda de identidad y pertenencia, así como una nostalgia profunda por lo que podría haber sido, sentimientos con los que muchos se pueden identificar. El contexto de Songs of a Lost World La creación de Songs of a Lost World fue un proceso largo y desafiante, con años de preparación y algunas grabaciones realizadas durante la pandemia, un periodo que contribuyó a la introspección y profundidad emocional del álbum. Este contexto influenció significativamente el contenido de las canciones, que tratan temas como la pérdida, el aislamiento, la nostalgia y la desesperanza, con un enfoque que recuerda a los primeros días de The Cure. Smith comentó que el título refleja “un mundo perdido” no solo de manera física, sino también en cuanto a cómo la humanidad se ha desconectado de sus propios valores y de las conexiones personales que alguna vez fueron importantes. La vuelta a la melancolía profunda Desde los primeros acordes de Songs of a Lost World, es claro que The Cure ha decidido retomar sus raíces más sombrías, recordando el sonido de discos como Pornography (1982) y Disintegration (1989). La producción, que lleva la firma de Robert Smith y su compañero de banda Simon Gallup, se centra en guitarras atmosféricas, sintetizadores envolventes y una percusión sólida pero melancólica que acompaña la voz única de Smith, cargada de una fragilidad conmovedora. El disco se distingue por su cohesión sonora y su narrativa introspectiva. Cada canción parece ser un fragmento de un todo mayor, un diario musical que guía al oyente a través de los altibajos de las emociones humanas más complejas. Con temas como “Another Day to Die” y “Lost Souls,” la banda explora no solo la oscuridad, sino también los momentos de belleza que emergen en medio de ella, reflejando una esperanza tenue pero palpable. Songs of a Lost World: un disco esencial en tiempos de incertidumbre Para muchos, el regreso de The Cure con Songs of a Lost World llega en el momento justo, en un tiempo marcado por el cambio y la incertidumbre. A través de este disco, la banda ofrece un refugio, un espacio donde la tristeza y la belleza pueden coexistir, recordando que incluso en los momentos más oscuros hay una luz tenue que puede guiar. Con Songs of a Lost World, The Cure reafirma su papel como una banda indispensable en la historia de la música, manteniendo su conexión única con los oyentes de todo el mundo y transmitiendo un mensaje de introspección y esperanza que trasciende generaciones.

The Cure lanza Songs of a Lost World: un regreso a la melancolía y la poesía oscura Leer más »

Las 20 Bandas Más Sobresalientes del Post-Punk, Darkwave y Coldwave Actual

El post-punk, darkwave y coldwave han experimentado un resurgimiento en la última década, con nuevas bandas que están redefiniendo estos géneros oscuros, atmosféricos y profundamente introspectivos. Estos estilos, que emergieron en los años 80 como una reacción al punk, han encontrado una nueva audiencia en la era moderna, gracias a su combinación de guitarras minimalistas, sintetizadores sombríos y letras cargadas de angustia existencial y reflexión política. En este artículo, destacamos a 20 de las bandas más sobresalientes del post-punk, darkwave y coldwave actual, que han logrado mantener la esencia de estos géneros mientras experimentan con nuevas direcciones sonoras. 1. Lebanon Hanover Lebanon Hanover es un dúo británico-alemán que ha capturado el corazón del movimiento coldwave moderno. Con su estilo minimalista y melancólico, la banda crea paisajes sonoros oscuros e hipnóticos, acompañados de voces monótonas y letras existenciales que evocan la soledad y la alienación. 2. She Past Away Desde Turquía, She Past Away ha logrado ser una de las bandas más icónicas del darkwave actual. Con su sonido influenciado por The Sisters of Mercy y Bauhaus, combinan guitarras reverberantes y sintetizadores oscuros para crear un sonido característico que ha resonado en la escena gótica mundial. 3. Boy Harsher El dúo estadounidense Boy Harsher ha logrado establecerse como una de las fuerzas más prominentes en la mezcla de darkwave y electrónica. Su sonido combina sintetizadores oscuros con ritmos industriales, creando una atmósfera tensa y sensual. 4. Molchat Doma Desde Bielorrusia, Molchat Doma se ha convertido en una sensación global con su mezcla de post-punk y coldwave. Su sonido sombrío, inspirado en la música soviética de los años 80, ha conectado con una audiencia joven que busca lo nostálgico pero con un toque contemporáneo. 5. Drab Majesty Con una estética andrógina y un sonido que combina post-punk, shoegaze y synthpop, Drab Majesty ha emergido como una banda clave dentro del darkwave. Sus atmósferas etéreas y sus letras filosóficas los han convertido en favoritos de la escena underground. 6. The Soft Moon The Soft Moon, liderado por Luis Vasquez, es conocido por su mezcla de post-punk y electrónica oscura, con un sonido industrial que aborda temas como la identidad, el trauma y el aislamiento. 7. Kaelan Mikla Desde Islandia, Kaelan Mikla ha ganado reconocimiento por su enfoque único en la coldwave y el darkwave. Con elementos de la música folklórica islandesa y una atmósfera etérea, su sonido es cautivador y oscuro. 8. Linea Aspera Este dúo de Londres ha capturado la esencia de la synthwave con un enfoque minimalista. Linea Aspera combina letras introspectivas con sintetizadores afilados, recordando a los primeros trabajos de bandas como Depeche Mode y The Human League. 9. Second Still Desde Los Ángeles, Second Still ha emergido como una de las bandas más emocionantes del post-punk moderno. Su sonido combina guitarras sombrías y líneas de bajo características del post-punk con una energía y frescura únicas. 10. Actors Actors, desde Vancouver, Canadá, ha sido una banda clave en la revitalización del post-punk moderno. Con su mezcla de guitarras atmosféricas y sintetizadores oscuros, su música ha capturado la esencia melódica y oscura del género. 11. Body of Light El dúo estadounidense Body of Light mezcla el darkwave con elementos de EBM y synthpop, creando una atmósfera oscura pero bailable que ha ganado popularidad en la escena alternativa. 12. Cold Cave Cold Cave, liderado por Wesley Eisold, es una banda que combina el post-punk y la música electrónica oscura con letras poéticas y sombrías. Su sonido crudo y su enfoque minimalista los han convertido en un pilar del darkwave actual. 13. Iris Con su enfoque más electrónico, Iris ha logrado destacar en la escena darkwave por sus sonidos sofisticados y su fusión de melodías melancólicas con ritmos pulsantes. 14. Ploho Desde Novosibirsk, Rusia, Ploho es una de las bandas más interesantes del post-punk moderno. Con influencias de la música soviética y una estética sombría, su música explora la soledad y el desencanto en la era postindustrial. 15. VOWWS Desde Australia, VOWWS ha capturado una mezcla oscura entre industrial y post-punk, creando un sonido sombrío y dramático que ha resonado en la escena darkwave global. 16. Hante. La solista francesa Hante. ha sido una figura clave en la escena coldwave moderna. Con su enfoque minimalista y melancólico, sus canciones exploran temas de la soledad, el desamor y el aislamiento. 17. Twin Tribes Este dúo de Texas se ha ganado una gran reputación en la escena post-punk y darkwave con su mezcla de guitarras oscuras y sintetizadores hipnóticos. Twin Tribes se inspira en el ocultismo y las temáticas sombrías, lo que les ha permitido destacarse en la escena alternativa. 18. Black Marble Black Marble, desde Nueva York, ha combinado elementos de synthpop y coldwave, creando un sonido lo-fi y melódico que ha capturado a la audiencia indie y darkwave por igual. 19. The KVB Este dúo británico ha logrado fusionar el shoegaze y el post-punk con la música electrónica oscura. Con un sonido atmosférico y texturas hipnóticas, The KVB se ha establecido como una de las propuestas más innovadoras del darkwave actual. 20. Zanias Artista solista que mezcla electrónica oscura y vocales etéreas, creando una experiencia sonora envolvente. Conclusión El post-punk, el darkwave y el coldwave actual están viviendo una época dorada, con bandas que mantienen vivo el espíritu oscuro y experimental de los años 80 mientras exploran nuevos sonidos y temáticas contemporáneas. Estos géneros ofrecen una salida para las emociones más profundas y sombrías, conectando con una audiencia que busca explorar las complejidades de la vida moderna a través de la música.

Las 20 Bandas Más Sobresalientes del Post-Punk, Darkwave y Coldwave Actual Leer más »

La importancia de la escucha profunda en la música

En la era de la inmediatez, donde la música se consume de manera rápida y fragmentada a través de plataformas de streaming y listas de reproducción, el concepto de escucha profunda se ha vuelto más relevante que nunca. La escucha profunda no solo implica oír música de manera pasiva, sino conectar de forma activa y consciente con cada uno de los elementos que componen una pieza musical, entendiendo su estructura, emociones, y el contexto que la rodea. Este enfoque cambia nuestra relación con la música, haciéndola más rica, significativa y transformadora. ¿Qué es la escucha profunda? El término “escucha profunda” fue popularizado por la compositora y filósofa sonora Pauline Oliveros, quien exploró este concepto como una forma de estar plenamente presente y atento en el acto de escuchar, tanto en la música como en los sonidos del entorno. Para Oliveros, escuchar profundamente significaba expandir nuestra percepción auditiva para captar matices que normalmente pasan desapercibidos. La escucha profunda es un acto intencional, que busca romper con la escucha pasiva y fragmentada para involucrar completamente nuestros sentidos y emociones. Se trata de percibir los detalles sutiles de la música: desde los cambios dinámicos, las texturas instrumentales, hasta las emociones subyacentes en una interpretación. Beneficios de la escucha profunda en la música La escucha profunda y los géneros musicales La escucha profunda no se limita a un solo género musical, aunque algunos géneros se prestan particularmente bien a este tipo de enfoque. Por ejemplo, el jazz y la música clásica son conocidos por su complejidad armónica y estructural, lo que los convierte en géneros ideales para una escucha más detallada. Sin embargo, incluso géneros más accesibles como el pop, rock o electrónica pueden ofrecer una experiencia más rica si se les escucha con plena atención. El ambient y el minimalismo son géneros donde la escucha profunda es prácticamente una necesidad para captar las sutilezas que a menudo son imperceptibles a primera vista. Estos estilos dependen de la repetición de patrones sonoros y la creación de atmósferas, lo que requiere una atención activa para apreciar los pequeños cambios y variaciones en la textura sonora. Cómo practicar la escucha profunda Conclusión La escucha profunda nos invita a reconectar con la música de una manera más intencional y consciente. No es simplemente oír lo que está sonando, sino estar presente y abrirse a las complejidades, emociones y belleza que la música puede ofrecernos. En un mundo saturado de información y distracciones, practicar la escucha profunda es un acto de resistencia cultural, que nos recuerda el valor de la atención y la importancia de dedicar tiempo a disfrutar y reflexionar sobre el arte sonoro. La música, en su máxima expresión, es más que una simple banda sonora para nuestras vidas; es una experiencia emocional y sensorial que merece ser apreciada en toda su profundidad.

La importancia de la escucha profunda en la música Leer más »

Sale a la luz el adelanto del nuevo disco póstumo de Ryuichi Sakamoto, Opus

El sello Milan Records ha anunciado el lanzamiento de Opus, un nuevo álbum que captura la última actuación en concierto del fallecido artista japonés Ryuichi Sakamoto. Este álbum, que estará disponible el 9 de agosto, incluye una versión nueva y conmovedora para piano solo del clásico de Yellow Magic Orchestra, Tong Poo. “Ryuichi Sakamoto: Opus”, sirve como declaración artística final del aclamado compositor japonés Ryuichi Sakamoto. El disco presentará un concierto en solitario de Sakamoto, que muestra su vida y carrera a través de una selección cuidadosamente seleccionada de 20 piezas. Este repertorio abarca su tiempo con la influyente banda electrónica Yellow Magic Orchestra, sus icónicas bandas sonoras cinematográficas para directores como Bernardo Bertolucci y su reflexivo álbum final, “12” (Ryuichi Sakamoto | Opus). Opus es un testimonio del talento de Sakamoto y una pieza central de un documenta. Dicho documental dirigido por Neo Sora, hijo de Sakamoto, captura al compositor en un espacio que le resulta familiar, acompañado de sus colaboradores de confianza. “Opus” tuvo su estreno mundial en el 80º Festival Internacional de Cine de Venecia y posteriormente se proyectó en festivales destacados como el Festival de Cine de Nueva York y el Festival de Cine de Londres. Tracklist de Opus de Ryuichi Sakamoto Lack of Love Solitude Merry Christmas Mr. Lawrence Tong Poo Andata Bibo no Aozora The Sheltering Sky The Last Emperor Aqua Energy Flow The Wuthering Heights Ichimei – Small Happiness Mizu no Naka no Bagatelle 20220302 – Sarabande 20180219 (W/ Prepared Piano) Trioon Happy End For Jóhann Aubade 2020 Opus – Ending

Sale a la luz el adelanto del nuevo disco póstumo de Ryuichi Sakamoto, Opus Leer más »

Innovación, impacto y similitudes entre los discos The Shape of Jazz to Come (Ornette Coleman) y The Shape of Punk to Come (Refused)

Analizamos la innovación, impacto y similitudes entre los discos The Shape of Jazz to Come (Ornette Coleman, 1959) y The Shape of Punk to Come (Refused, 1998). The Shape of Punk to Come (Refused) El álbum es conocido por su mezcla innovadora de punk, hardcore, jazz, techno, y elementos de música clásica. Esta fusión de estilos rompió con las convenciones del género y mostró una nueva dirección para la música punk y hardcore. Canciones como “New Noise” y “The Deadly Rhythm” ejemplifican esta experimentación, combinando ritmos frenéticos, cambios de tempo abruptos, y elementos electrónicos que eran poco comunes en el punk de esa época. The Shape of Jazz to Come ( Ornette Coleman) Ruptura con la Armonía Tradicional: Una de las características más destacadas de “The Shape of Jazz to Come” es su enfoque en la improvisación libre y la ruptura con la armonía tradicional. Ornette Coleman y su grupo exploraron una forma de tocar donde no seguían las progresiones de acordes establecidas, permitiendo una mayor libertad de expresión. Uso del Timbre y la Melodía: El álbum se enfoca en la melodía y el timbre, en lugar de depender de una base armónica fija. Esto permitió a Coleman y a sus colaboradores (Don Cherry, Charlie Haden, y Billy Higgins) explorar nuevas texturas y dinámicas en sus interpretaciones. 2. IMPACTO Y LEGADO EN LA HISTORIA MUSICAL The Shape of Punk to Come (Refused) “The Shape of Punk to Come” es ampliamente considerado como un álbum seminal que influenció a una generación de músicos y bandas en los géneros del punk, post-hardcore, y metalcore. Bandas como Rise Against, Dillinger Escape Plan, y Letlive han citado a Refused como una influencia clave en su música.Su influencia se extiende más allá del punk, afectando a bandas en géneros diversos que buscan empujar los límites musicales y experimentar con nuevos sonidos. The Shape of Jazz to Come ( Ornette Coleman) Nacimiento del Free Jazz: Aunque el término “free jazz” se popularizó más tarde, “The Shape of Jazz to Come” es visto como un precursor esencial de este movimiento. La libertad rítmica y melódica que Coleman empleó inspiró a numerosos músicos a experimentar y expandir los límites del jazz. Influencia en Músicos Posteriores: Este álbum ha influido a generaciones de músicos de jazz y de otros géneros. La valentía de Coleman al desafiar las convenciones inspiró a otros a tomar riesgos y buscar nuevas formas de expresión en sus propios trabajos. 3. RECEPCIÓN, CRÍTICA Y LEGADO The Shape of Punk to Come (Refused) Aunque inicialmente recibió una recepción mixta y no tuvo un gran éxito comercial inmediato, el álbum ha sido reevaluado críticamente y ahora es considerado una obra maestra del punk y el hardcore. Ha aparecido en numerosas listas de los mejores álbumes de todos los tiempos en su género.La revista Kerrang! y otros medios de música lo han incluido consistentemente en sus rankings de álbumes influyentes, subrayando su importancia duradera. The Shape of Jazz to Come ( Ornette Coleman) Reconocimiento Crítico: Desde su lanzamiento, “The Shape of Jazz to Come” ha sido aclamado por la crítica. Se considera una obra maestra y frecuentemente aparece en listas de los mejores álbumes de jazz de todos los tiempos. Patrimonio Cultural: En 2012, el álbum fue incluido en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, lo que subraya su importancia cultural, histórica y estética. 4. CONCLUSIÓN The Shape of Punk to Come (Refused) En resumen, “The Shape of Punk to Come” de Refused es un álbum crucial en la historia del punk y el hardcore por su innovación musical, su impacto en la escena, sus temáticas profundas, su recepción crítica y su legado duradero. Continúa siendo una fuente de inspiración y un punto de referencia para músicos y fans del punk y otros géneros experimentales. The Shape of Jazz to Come ( Ornette Coleman) “The Shape of Jazz to Come” no solo desafió y expandió las fronteras del jazz, sino que también abrió la puerta para una mayor libertad artística en la música. Ornette Coleman, a través de este álbum, dejó una marca indeleble en la historia de la música, alentando a los músicos a buscar sus propias formas de expresión sin estar atados a las normas establecidas.

Innovación, impacto y similitudes entre los discos The Shape of Jazz to Come (Ornette Coleman) y The Shape of Punk to Come (Refused) Leer más »

Look to the East, el conmovedor nuevo disco de Camera Obscura

Que una banda querida como Camera Obscura esté de vuelta con un disco nuevo es algo conmovedor. Es dejar de un lado la nostalgia, tan frecuente en nuestros tiempos, y ver que el presente también tiene grandes momentos. Quizá en esa fábrica de nostalgia haya un espacio para una posible nueva afirmación, por qué no, incluso hacia un nuevo público en los flujos digitales. 11 años después de su último disco “Desidered Lines” y después de la interrupción forzosa por la conocida muerte del tecladista Carey Lander en 2015, Camera Obscura se encerraba en la sala de grabación cuando tenía algo que decir y no tanto seguir el ritmo ideal de una producción, en términos de exposición comercial. Camera Obscura conoce una especie de fórmula mágica para elaborar canciones indie-pop. La lista, que Tracyanne Campbell y sus colegas examinan conscientemente, es larga, muy larga y muy brillante. Los temas son suficientes y podríamos mencionar otros tantos, olvídate de otra docena. Camera Obscura ha sabido encontrar su propia firma y ha cultivado con cuidado y habilidad el arte de deslizarse hacia un claroscuro agridulce, sobre un delicado y brillante equilibrio entre alegría y dolor. Así lo confirman estas 11 nuevas canciones que a nivel musical parecen retomar el debate en el que se interrumpió la banda hace una década. Encontramos fuerte influencia country y folk que subyace a la música de la banda y que te hace soñar con la costa oeste americana, canciones con bríos de los años 70. Puro pop cursi atemporal. Éste disco nos hacen pensar que hay una dimensión más en la poética y paleta de colores de Camera Obscura. Bienvenido a lo nuevo.

Look to the East, el conmovedor nuevo disco de Camera Obscura Leer más »

Una visita esperada: Turnover en CDMX

Después de algunas cancelaciones por diversos motivos, Turnover se presentará por primera vez en México como parte de su tour latinoamericano y en fecha única junto a los nacionales Rilev (CDMX) y Pequeña Ciudad (Tijuana). La agrupación oriunda de Virginia Beach, Turnover, ha intentado debutar en nuestro país sin poder concretarlo hasta este viernes 03 de mayo de 2024. La banda publicó su primer trabajo de estudio, un EP homónimo, en 2011. Posteriormente, reaparecieron con Magnolia (2013), su esperado álbum debut para seguir con Peripheral Vision (2015), disco con el que dieron un giro hacia un indie rock con apreciaciones hacia el Emo. Un disco fascinante y nostálgico y con buen imán para sus escuchas. Posteriormente se consolidó su tercer LP: Good Nature (2017), Altogether (2019) y recientemente con Myself in the way (2024). Éstos dos últimos discos se mueven por diversos géneros más Pop. Con el disco “Peripheral Vision” Turnover pasó de sus orígenes pop-punk a un indie melancólico. Su portada empapada en ámbar y oscurecida nos deja una imagen un tanto confusa, inalcanzable y de ensueño. En todo momento, las letras de Getz son efectivas o incómodas. Se preocupa por su transición a la edad adulta (“New Scream”, “Hello Euphoria”), pero con la misma frecuencia la disolución, desintegración, desaparición y descenso. Todo lo anterior durante “Dizzy on the Comedown”. A pesar de su reverencia estilística, Turnover podría parecer no ser realmente novedoso, sus coros y melodías nos recuerdan la importancia de lo simple, los placeres simples y agridulces de la vida o los desafíos.  Es difícil encontrar una reacción emocional adecuada para Turnover, como suele ocurrir es un viaje sonoro y lírico muy personal, pero nos resulta una banda muy honesta, similar a sus contemporáneos Citizen, Tiger Jaw o Basement. Cuando tus gustos musicales maduran, podemos aún dar la vuelta y darnos cuenta que siempre recordamos las cosas mejor de lo que eran: situaciones, gente, sensaciones, relaciones amorosas. Ésos son los sentimientos que su música pretende transmitir, pero como documento de una banda fuerte y aún en período de crecimiento y madurez, o simplemente movilidad, como escuchamos en su más reciente disco: Myself in the way (2024). Turnover no puede ocultar lo desordenada y complicada que puede llegar a ser la vida. 🗓️ Viernes 03 de mayo, 2024 📍 @bajocircuito (Condesa, CDMX). ⏰ 8:00 pm 🎟️ https://www.passline.com/eventos/turnover-en-mexico  Cupo Limitado

Una visita esperada: Turnover en CDMX Leer más »

Four Tet y su nuevo disco Three, significados nostálgicos y evocadores

Después de 4 añaos Four Tet tiene nuevo álbum, titulado Three, se lanzó el 15 de marzo a través de Text Records. En años recientes Four Tet se dedicó a numerosas colaboraciones (con Burial y Thom Yorke), pero sobre todo consolidó su condición de DJ. Últimamente sus compañeros son reconocidos productores ​​como Skrillex y Fred Again…. Ahora podemos notar a DJ un Four Tet más grande y consolidado que en recientes años. “Three” es complejo en su totalidad y transita desde folktronics a deep house hasta piezas de laboratorio de hauntología (estudio del conocimiento, no tanto de los seres o presencias reales, sino de todas sus ausencias que, por debajo de su aparente invisibilidad o irrealidad, continúan persistiendo de otro modo). En sus recientes trabajos ha mostrado los límites de su electrónica de baja intensidad, especialmente en New Energy de 2017, un trabajo en el que su discurso electroacústico se mezcla en ambient y texturas desenfocadas, quedando a medio camino entre la escucha contemplativa y la escucha distraída. Ahoraa su disco Three escuchamos a Four Tet regresar a su dimensión más apropiada, la del estudio, quizás con un entusiasmo renovado. El álbum es un resumen de los aspectos más característicos de su poética, esta vez todos en copresencia, para un tracklists cargado de complejidad que roza en el viejo IDM de los años 90, pero con frescura y alegría. Four Tet, nos convierte en significantes nostálgicos y evocadores que prefiguran un discurso encantado de laboratorio, en su ser aséptico y preciso. En general escuchamos un álbum complejo pero generoso, donde el tracklist revela la complejidad de las influencias y manipulaciones emocionales a las que está anclado el discurso del Four Tet, siempre en equilibrio entre la emotividad y un enfoque entomológico.

Four Tet y su nuevo disco Three, significados nostálgicos y evocadores Leer más »

Scroll al inicio