Depósitio Sonoro

Estrenos

Explosions in the Sky está de regreso con su nuevo y esperado álbum, END

Cuando Explosions In The Sky anunció una nueva gira esta primavera hubo confusión porque letras en negrita proclamaban “END TOUR” y la única otra información proporcionada eran fechas y horarios de venta. No fue hasta julio que la banda alivió la tensión al anunciar un nuevo álbum titulado End, acompañado de un comunicado de prensa que señalaba, en su última línea, que sería el “séptimo, pero no último, álbum de estudio” de la banda.   Desde que se formaron en Austin en 1999, EITS no han sido ajenos a gestos dramáticos, pero por lo general, estos vienen en forma de clímax instrumentales liderados por guitarras con trémolo y patrones de caja de bandas de música. Cuando compusieron la música para la película Friday Night Lights, de Peter Berg, en 2004, ganaron un premio del Festival de Cine de Austin y realizaron una gira con Fugazi 2 años después. Sin embargo, el foco de atención de Friday Night Lights los catapultó a ellos, y a su álbum en ese momento, The Earth Is Not A Cold Dead Place, de los conmovedores residentes del rock indie a un elemento fijo de la industria cinematográfica. Después de eso, parecía que cada vez que un supervisor musical necesitaba una sincronización para un gran momento culminante, buscaba una canción de Explosions In The Sky.   Ahora en 2023 la aclamada banda post-rock Explosions in the Sky está de regreso con su nuevo y esperado álbum, END. Lanzado este 15 de septiembre a través del sello Temporary Residence, este disco es toda una experiencia sonora con altos y bajos, con semetrias y asimetrías, envolvente y libre.   Sin duda END marca su regreso triunfal y esperado después de su último lanzamiento en 2016, The Wilderness, y su cautivadora banda sonora para el documental Big Bend: The Wild Frontier of Texas. En este nuevo álbum, la banda explora el concepto del final; se dice que cada canción se origina a partir de una historia o idea individual que ha cobrado vida para crear su propio universo musical.   Los invitamos a revisar este su último disco y ha lograr que la introspección, la calma y algún sueño se destrabe y se haga realidad.

Explosions in the Sky está de regreso con su nuevo y esperado álbum, END Leer más »

La vida y el misterio de la existencia: Jokai presenta “Libro Sin Final”

Jokai es una propuesta nacional que combina influencias diversas y sonidos emotivos con elementos tradicionales y contemporáneos. Tras cuatro años de actividad y una devoción constante a su arte, el grupo originario de Cholula, integrado por Jokai (voz y guitarra), Gabriela Domínguez (pads y percusiones) y Rubén Ramos (violín y arreglos), ha forjado su camino artístico con una pasión inquebrantable por la música y una dedicación incansable a su visión creativa. Ahora, con Esencia, su álbum debut en camino, presentan su tercer sencillo, “Libro Sin Final”.  Escucha  aquí “Libro Sin Final” En palabras de Gabriela, Jokai es “como una receta con varios ingredientes únicos, como condimentos en una comida. Somos tres individuos con trasfondos musicales totalmente distintos, cada uno procedente de caminos musicales diversos. Esta diversidad es lo que hace al proyecto tan interesante, una fusión única”. Con claras influencias de artistas como Little Jesus y Café Tacvba, los de Puebla presentan un track que es una exploración profunda y espiritual que invita a una reflexión sobre el misterio de la vida y su insondable belleza. Con letras maduras impregnadas de sonidos etéreos, un ritmo tradicional de son jarocho y la majestuosidad de un violín que agrega capas de emociones, esta canción es un viaje musical que culmina en un clímax trascendental.  Para el frontman, el objetivo es “transmitir el milagro de la vida, un sueño cósmico que no tiene fin. La canción captura el viaje de cada ser humano hacia la autorrealización y la comprensión de nuestra naturaleza infinita”. “El sencillo se arraiga en nuestras raíces mexicanas, y al fusionarla con nuestro sonido Indie-folk, creamos una canción que celebra nuestra evolución artística y nuestra conexión con la tradición musical de nuestro país. Cada uno de nosotros contribuyó desde sus experiencias únicas, desembocando en un resultado que capturó la auténtica esencia de Jokai”, añade Rubén. Para más información, visita: https://www.facebook.com/jokai.official https://www.instagram.com/jokai.oficial/

La vida y el misterio de la existencia: Jokai presenta “Libro Sin Final” Leer más »

Tocando las Fibras del Punk: Skumpunch y su Grito Contra los Prejuicios en ‘Detestable’

El punk, un género musical que ha servido como un grito de rebeldía y autenticidad desde sus inicios, siempre ha abrazado la idea de la aceptación propia y la lucha contra los prejuicios. En esta ocasión, nos sumergimos en el mundo de la banda mexicana Skumpunch, quienes alzan su voz contra los prejuicios de clase enfocados en los latinoamericanos con su más reciente sencillo, “Detestable”. La música punk, en su esencia, nos recuerda que antes de buscar la aprobación de los demás, debemos aprender a aceptarnos a nosotros mismos. La juventud es un período de la vida en el que a menudo nos enfrentamos a la sensación de no ser suficientes o de no encajar en la sociedad. En ocasiones, nos sentimos “Detestables” ante nuestros propios ojos, pero aquí es donde la música punk se convierte en un refugio, un lugar donde podemos encontrar nuestra identidad y sentir que pertenecemos a esta sociedad sin tener que conformarnos con sus estándares. Skumpunch, con su sencillo “Detestable”, nos recuerda que no necesitamos la aprobación de nadie para saber nuestro verdadero valor. Este sencillo es parte de la anticipación que rodea su primer álbum de larga duración, y en los adelantos previos hemos tenido la oportunidad de explorar la dirección lírica y musical que la banda está tomando en el 2023. Desde la furia y la energía característica del punk y el hardcore, hasta la inclusión de elementos más ligeros del pop punk, Skumpunch muestra una versatilidad musical que refleja su compromiso con la autenticidad y la evolución constante. Además, es importante destacar que sus letras abordan temas fundamentales como la salud mental y la crítica social, lo que añade una capa adicional de profundidad a su música. Con “Detestable”, Skumpunch nos ofrece una muestra de lo que está por venir en su ópera prima, un trabajo que promete mucho y que seguramente continuará desafiando los estereotipos y prejuicios en la sociedad latinoamericana y más allá. Su música es una llamada a la aceptación propia y a desafiar los estándares impuestos, mientras que su energía y compromiso con la autenticidad prometen un futuro brillante en la escena musical.

Tocando las Fibras del Punk: Skumpunch y su Grito Contra los Prejuicios en ‘Detestable’ Leer más »

Slowdive y su nuevo disco Everything Is Alive, una recompensa sutil

Slowdive parecía destinado a ser una banda de culto. En su primera versión, los shoegazers de Reino Unido, existieron durante solo 6 años, período más limitado incluso que el de Pixies; y su ingrávido movimiento del pedal de efectos evocaba una sensación general de asombro y melancolía, incluso con las voces de Neil Halstead y Rachel Goswell, lo suficientemente oscurecido como para filtrar cualquier detalle. Los críticos en Gran Bretaña en ese momento subestimaron su segundo álbum Souvlaki, producido por Brian Eno, y los críticos estadounidenses apenas lo notaron. Para cuando dejaron su huella final con la neblina de ensueño de Pygmalion de 1995, habían desaparecido en el éter, Halstead y Goswell se aferraban a los rastros de sus antiguos vuelos de fantasía impulsados ​​por la guitarra con Mojave 3, más influenciado por el folk. El redescubrimiento de sus primeros 3 discos distintivos en años siguientes (algunos de los cuales pueden atribuirse a una reevaluación crítica años después, y otros debido a que internet hizo que la música que antes era difícil de encontrar fuera más accesible) creó un panorama excepcionalmente favorable para ellos. Para que Slowdive regrese 22 años después con el lanzamiento de su álbum homónimo de 2017 y una audiencia ansiosa por recibirlo. Sorprendente no sólo porque existió, sino porque cumplió la promesa de 2 décadas de expectativas. Slowdive vio a una banda que alguna vez pareció perdida para siempre en las nubes regresar a la tierra con mayor impacto, pero sin perder de vista expandirse. La llegada, 6 años después, del segundo álbum posterior a la reunión de la banda y del que nos ocupa en esta nota, Everything Is Alive, es un evento menos revelador, pero la música que contiene revela recompensas más sutilmente satisfactorias. Ahora, una banda que ha existido más tiempo en este su segundo periodo que en el primero, Slowdive se está moviendo a un ritmo menos frenético (incluso si la música que hicieron nunca sugirió tal cosa en primer lugar), pero continúan llegando a temas más emocionantes; creaciones, ampliando los límites y definiciones de su estética maravillosamente embriagadora y teniendo cuidado en llenar los espacios que han creado con capas de sonido más aventureros. Las canciones de Everything Is Alive cobraron vida a partir de bocetos y fragmentos que Halstead creó en una variedad de sintetizadores, cuyos tonos cálidos impregnan el álbum, desde la apertura de la canción inicial hasta arpegios más brillantes de su destacado pop. Utilizan la electrónica como parte de un tapiz más grande, tejiendo más elementos en algo que vibra bien y que es ara escucharse más de una vez, como lo demuestra la grandeza de su carrera.

Slowdive y su nuevo disco Everything Is Alive, una recompensa sutil Leer más »

Alucinación amorosa: Jessy Lanza lanza nuevo álbum a través de Hyperdub

Nacida en Ontario,Canadá, Jessy Lanza es una todoterreno en el campo de la música electrónica. Esta vocalista, compositora, productora y abanderada del dance capturó oídos en 2013 con su debut Pull My Hair Back. Después, el Oh No en 2016 y All the Time del 2020 la consolidaron como una artista reconocida, con una narrativa y voz únicas. Ahora sorprende de nuevo con su cuarto álbum oficial de estudio, Love Hallucination, lanzado también a través del legendario sello británico Hyperdub.   Escucha AQUÍ Love Hallucination    Es importante mencionar que previo a esta placa, en 2021 fue invitada por el mítico label ¡K7 para realizar su propio DJ-Kicks, algo que pocos artistas pueden presumir.  En Love Hallucination, Jessy Lanza ha tomado el control como compositora y productora. Para ella, este álbum comenzó como una lista de canciones escritas para otros artistas pero que, en el proceso de refracción y experimentación con su estilo, encontró la liberación de sus propios márgenes y el impulso para reescribirlas y grabarlas para ella misma.  “Nunca antes había escrito explícitamente sobre orgasmos, ni toqué el saxofón en ninguno de mis discos anteriores, pero estas elecciones tenían sentido en Love Hallucination. El tema de confiar en ti mismo en el momento, es lo que impulsa el disco hacia adelante.” En esta placa, Jessy demuestra sus habilidades en el estudio reconstruyendo su sonido mientras se arriesga con la producción y dispara su energía en todas direcciones, entrelazando voces profundamente sensuales sobre un tapiz dinámico de estilos uptempo: Jessy ha creado una estética pop nueva y vibrante que es universal, enérgica, pero, al mismo tiempo, personal e introspectiva.Además de un estilo con gran madurez y reinvención, el álbum presenta grandes colaboraciones con productores como Pearson Sound, Jacques Greene, Tensnake, Paul White y Jeremy Greenspan, poniendo a prueba los propios límites de su sonido para darle un giro total y entregar su mejor trabajo hasta el momento. Ve aquí el video para “Limbo” Para más info: WEBSITE   /   INSTAGRAM  /  SOUNDCLOUD  /  BANDCAMP

Alucinación amorosa: Jessy Lanza lanza nuevo álbum a través de Hyperdub Leer más »

Explorando Hogares Latinomusicales: Una Reseña de ‘Últimamente me acuerdo mucho de tu casa’, el Segundo Álbum de Zuaraz

El grupo fusionado mexicano-madrileño, Zuaraz, nos invita a sumergirnos en un territorio musical sorprendentemente personal y original con su segundo álbum de estudio titulado Últimamente me acuerdo mucho de tu casa (2023). A lo largo de este impresionante álbum, Zuaraz redefine audazmente el concepto ‘alterlatino’, llevándonos a un viaje sonoro que trasciende géneros y fronteras. En este disco, el cuarteto compuesto por dos hermanos mexicanos, un percusionista venezolano y un batería gallego, logra conjugar la esencia del hogar con las notas musicales. La fusión de sus influencias y raíces resulta en una experiencia auditiva cautivadora que nos transporta desde Madrid hasta Ciudad de México, pasando por un crisol de géneros que van desde el bolero hasta la cumbia, la salsa y el funk. Últimamente me acuerdo mucho de tu casa (2023) respira un aire fresco y contemporáneo, a la vez que rinde homenaje a la rica tradición de la canción melódica latinoamericana. El álbum presenta una mezcla ecléctica de sonidos, siempre enlazados a la raíz de la música latinoamericana, con guiños a icónicos artistas como Café Tacvba, Charly García, Khruangbin y Armando Manzanero, entre otros. Sin embargo, Zuaraz logra mantener una voz única y auténtica que es completamente suya. La habilidad de la banda para navegar entre diferentes influencias musicales se refleja en cada pista. Desde la melancólica introspección de ‘Siempre Simón y Nunca Nel’ hasta la pulsante energía de ‘Comadre’ y la elegante sensualidad de ‘Saberse definir’, el álbum es un mosaico de emociones y estilos que se entrelazan de manera magistral. El título del álbum, además de ser intrigante, se convierte en una metáfora musical de la nostalgia y la reflexión. A través de cada nota, Zuaraz nos invita a explorar sus recuerdos y experiencias, como si estuviéramos caminando por los pasillos de su propio hogar musical. Últimamente me acuerdo mucho de tu casa (2023) es un testimonio del viaje musical en constante evolución de Zuaraz. Este segundo álbum no solo confirma su capacidad para redefinir el género ‘alterlatino’, sino que también establece a la banda como innovadores audaces en la escena musical actual. Con su riqueza de influencias y su enfoque único en la creación de canciones, Zuaraz demuestra que su hogar musical es un espacio vibrante y acogedor donde la creatividad y la autenticidad se entrelazan de manera única.

Explorando Hogares Latinomusicales: Una Reseña de ‘Últimamente me acuerdo mucho de tu casa’, el Segundo Álbum de Zuaraz Leer más »

Colosales: Titán está de vuelta

En 1992, 3 mentes maestras se unieron para darle forma a un trío electrónico que generó un cambio de paradigma en la escena de la música nacional. Emilio Acevedo, Julián Lede y Andrés Sánchez crearon Titán, una banda que sonaba original y auténtica, totalmente en sintonía con el espíritu de la época. En 1999, Jay de la Cueva llegó para sustituir a Sánchez, y sucedió la historia que todos conocemos, desde sus primeros grandes impactos mediáticos, hasta su presentación en Glastonbury, primera banda mexicana que en su momento llegó a pisar un escenario de esa magnitud.  Con tres álbumes en su carrera, Elevator (2000), Titán (2005) y Dama (2016), Titán es una banda que sigue reinventándose sin mirar al pasado, sin miramientos a la hora de innovar y mutar. Y ahora están de vuelta con Nave Nodriza, su nueva placa producida por Yamil Rezc, Emilio Acevedo y Julián Lede. Y después de un largo y doloroso parto llegan dos nuevos sencillos: “Flecha”   “Llaves” “Nuevo disco, nuevas piezas musicales, nuevos integrantes, nuevos rumbos, nuevas drogas” es como lo estipula el comunicado oficial de la agrupación. “La Nave Nodriza se manifiesta en el tercer milenio, la era del contacto”. Bajo este contexto, la música colosal de Titán está de vuelta para sorpresa y deleite de muchos oídos.

Colosales: Titán está de vuelta Leer más »

Reseña de The Beggar, el nuevo disco de Swans

Para muchos de nosotros, el lanzamiento de un nuevo disco de Swans es un evento canónico, un día que marcas en tu calendario y que esperas con emoción, curiosidad y grandes expectativas, similar a la navidad para los creyentes. Ya repetiste los sencillos, revisaste la alineación e incluso intentaste adivinar a qué sonarán los siguientes tracks, pero la única forma de liberar esta curiosidad es finalmente llegar a la fecha prometida, ponerte los audífonos y dar play. ¿A qué suena The Beggar? Sería pretencioso decir que es un disco que suena diferente y está sumamente evolucionado al resto de los anteriores (en un afán de que el lector corra a escuchar este material con expectativas poco realistas), y aunque sí hay un poco de verdad en lo último, es que un disco que suena a lo que Michael Gira lleva haciendo desde de la última década con materiales como To Be Kind, que vinieron a renovar la actividad de la banda y además a conectar con un público que ya entiende a Swans como lo que es, una banda legendaria, sobresaliente y quizá lo más importante de todo: referente para muchas otras que intentan emular del trabajo de Gira y compañía o que simplemente toman los elementos que mejor les funcionan El 16º disco de estudio de la banda se compone de once tracks, cada uno con su propio espíritu, idea y creatividad pero siempre manteniéndose coherente dentro del universo de todas las posibilidades sonoras que Swans tiene, la cuales desde principios de los ochenta no son pocas. Considero que resulta innecesario desmenuzar cada track del álbum, ya que cada quien tendrá su propia perspectiva del mismo, sin embargo me llama mucho la atención el contraste que una canción puede tener con la otra y aún así formar parte en el mismo lienzo. Uno de los primeros “sencillos” para presentar este material fue Los Angeles: City of Death, que es la canción más melódica y fácil de escuchar en The Beggar, modesta en cuanto a su longitud, con elementos de rock fáciles de reconocer, radio friendly y me atrevo a decir que hasta pegajosa, claramente pensada para enganchar de manera inmediata a una nueva audiencia y servir su propósito de sencillo. En el otro extremo encontramos una canción como The Beggar Lover (Three), que despliega toda la majestuosidad sonora que la banda ha ido perfeccionando con el tiempo, jugando con el ruido, texturas, repetición y sirviendo como un ejemplo perfecto de arquitectura, una masterclass en cuanto a cómo crear tensión, creando una narrativa a través del sonido, perturbadora, un tanto abrumadora pero hermosa. Este es un material que debe de escucharse de principio a fin, sí, sus ciento veinte minutos completos y de preferencia sin interrupción, así como cuando uno ve una película, apaga su celular y enfoca todos sus sentidos a la pieza que se la presenta frente a sí mismo. El disco exige tiempo, concentración, un tanto de análisis y lo más complicado en estos tiempos: presencia. Quizá es por esto que casi todo los materiales en los cuales Michael Gira está involucrado están lanzados en un formato físico, cuando se trata de música generalmente en vinilo, en disco dobles que ocupan un espacio en tu casa, que exigen que los limpies, des vuelta cada que la canción termina y un arte al cual no puedes ser indiferente. Para algunos artistas el lanzamiento de un disco sigue siendo (al igual que para sus fans), una suerte de ceremonia mística que si bien requiere de ciertas exigencias, da un recompensa enorme, la cual sólo se intensificará conforme las repeticiones aumenten. ¿Cuántas bandas dentro de su propia escena pueden lograr esto?

Reseña de The Beggar, el nuevo disco de Swans Leer más »

Scroll al inicio