Depósitio Sonoro

DepósitoSonoro

Desde 2018. Contenido musical | Podcasts | Videos y Sesiones | Talleres OnLine Amplificador de ondas musicales. ((()))

Como parte de la gira Extinction Tour, Hocico presentó su último material “Artificial Extinction” en CDMX

Desde las afueras del lugar se podía observar a unos cuantos hombres ataviados de negro mientras algunas mujeres lucían peinados con extensiones fluorescentes, medias de red y corsés, todo apuntaba a que sería una noche particularmente catártica. La cita fue a las 7:00 pm en El Plaza Condesa el pasado 31 de agosto, desde las afueras del lugar se podía observar a unos cuantos hombres ataviados de negro mientras algunas mujeres lucían peinados con extensiones fluorescentes, medias de red y corsés ajustados en relación a la estética del cybergoth, lo cual apuntaba a que sería una noche oscura y particularmente catártica. El evento fue abierto por Resistor, una propuesta colombiana de EBM que mantiene paralelismos sonoros con Front 242 y Orange Sector, la cual hizo vibrar a los pocos asistentes que había en el venue. Más adelante comenzó la ejecución de Dimitri Berzerk, DJ mexicano con una orientación hacia el Synth Pop y New Wave; dentro de su set se pudieron escuchar algunos tracks con un feeling más relajado que convergían con luminosos visuales. Después escuchamos al proyecto KREIGN, en donde el vocalista cantaba en un tono siniestro y el baterista -en una posición físicamente recta- solo movía las baquetas al ritmo del industrial más denso mientras cubrían su rostro con una especie de velo islámico y una corona negra.       Con un público más espeso, finalmente Hocico tomó el escenario. Durante el espectáculo se pudieron escuchar tracks que definieron toda su evolución sonora, de los que destacaron Sexo Bajo Testosterona y Dark Sunday. Durante el espectáculo se notó a Erik García agradecido de pisar suelo mexicano, incluso bajó del escenario, saludó e intentó abrazar al público cercano a las vallas. Fue un concierto lleno de adrenalina, sudor y energía, que prueba una vez más, que Hocico es una de las bandas de aggrotech más icónicas y subversivas de nuestro país.   Les compartimos el Setlist de esa noche:   Blackout Dark Sunday Sex Sick In the Name of Violence No One Gets Out Alive Bite Me! I Abomination Psychonaut Poltergeist Dead Trust Palabras de sangre A Fatal Desire Tiempos de furia Encore: Bienvenido a la maldad Ecos Encore 2: Odio bajo el alma Sexo bajo testosterona  

Como parte de la gira Extinction Tour, Hocico presentó su último material “Artificial Extinction” en CDMX Leer más »

Sesiones Sonoras – Belafonte Sensacional

Belafonte Sensacional desde su creación en 2009 ha sido de las bandas con mayor propuesta en el circuito de bandas emergentes de México. Partiendo de sonidos como el rock, el funk o el punk, su música no es fácil de etiquetar debido a la paleta sónica que presentan en cada uno de sus discos. Las canciones que presentan en esta sesión es de su disco de 2019 titulado “Soy Piedra”.   “La crítica ha llamado el estilo de Belafonte como folk mexicano​. Entre las influencias estilísticas que ha citado Belafonte Sensacional están Bob Dylan, Wilco, Bright Eyes, Woodie Guthrie, The Kingston Trio, Johnny Cash, Nick Drake​, el movimiento rupestre, los músicos: Rockdrigo González, Jaime López,​ Trolebús y Three Souls in my Mind”.   Grabamos hace poco Sesiones Sonoras con ellos y nos emociona mucho presentar a continuación el video:

Sesiones Sonoras – Belafonte Sensacional Leer más »

Entrevista a Hocico, energía y oscuridad mexicana que proyectó su sonido hacia el mundo

Conocidos como la banda nacional más subversiva de aggrotech y la menos convencional por su afinidad a la crudeza de lo humano, Hocico es el proyecto con mayor reconocimiento en el extranjero. Con 20 discos –entre ellos piezas de culto como Odio Bajo el Alma, Signos de Aberración y su más reciente lanzamiento Artificial Extinction-, los mexicanos visitan nuestro país este 31 de agosto en El Plaza Condesa. Aquí la charla que tuvimos con Óscar Mayorga, miembro fundador de la banda. Contextualicemos sobre el origen. Eran finales años 80 y principios de los años 90 cuando Óscar tuvo su primer contacto con la música electrónica, género que se ancló en su inconsciente desde que obtuvo su primer álbum de Kraftwerk: “fue en la época del break dance cuando escuché Tour de France, esa canción me volvió loco porque le llamaban el baile de la escoba, en referencia a la película Breakin’s de 1984.” Aquellas primeras experiencias llevaron a Óscar y paralelamente a Erik García a experimentar con el sonido que definiría a Hocico: “Estábamos jóvenes y teníamos demasiada energía. Pasamos por el ciberpunk, el speed metal y el black metal, pero siempre tratamos de mantener ese toque electrónico con beats rápidos. La cuestión es que cuando uno está desarrollando música electrónica, posee una gama de sonidos más amplia en comparación de otros géneros como el rock convencional.” Originarios de Azcapotzalco y Naucalpan, Óscar Mayorga nos habla de una de sus primeras tocadas: “fue en el patio de la casa de Erik, cayeron grupos de Satélite como la Concepción de la Luna y Deux Ex Machina. Fue algo único porque éramos unos pubertos y lanzamos nuestro primer debut. Estábamos tocando en un garage y la gente estaba en shock. Cuando sacamos los demos pusimos que éramos del Estado de México y la gente pensó que éramos de Nezahualcoyotl. Pasó mucho tiempo circulando esa mentira. Nosotros somos orgullosamente del norte, que no se trata de dividir, pero la verdad es que en ese lugar se dio un movimiento de muchas bandas.” 1.-Con la llegada de los sintetizadores Size, Capitan Pijama y Casino Shangai fueron la antesala para que la escena post punk, electro/ new wave se produjera en nuestro país en los 80’s. Aunque son de otra generación ¿piensas que ustedes derivaron de este movimiento en México? “Pues claro. Había estaciones de radio que empezaban a promover esas bandas. Algo que me impresionó mucho fue cuando vi en la televisión a Interface, una banda de electro mexicano. Ver que una mujer estaba detrás de un sintetizador para mí fue muy difícil de entender, porque no sabía qué era un sintetizador. Entonces ellos trataban de explicar, enseñar y decir qué eran los sintetizadores a través de su música. Ese vídeo de interface me movió mucho. Tal vez mucha gente ya no se acuerde de ellos, pero también por ahí estaba Decada 2 e Illy Bleeding. Al principio pensábamos que venían desde Europa, pero ya después fuimos asimilando que formaban parte de la escuela de México.” 2.-Opción Sónica fue un sello discográfico icónico en los 80 y 90, ¿qué importancia tuvo esta compañía mexicana en la distribución de la música electrónica, ciberpunk e industrial en México? “Fue una compañía abierta a muchos estilos, además de los géneros que mencionas, promovían música alternativa, ska, jazz, techno. Nadie más se aventuró como ellos en aquel tiempo.” 3.-Incluso firmar con ellos los catapultó al extranjero, ¿no? “Claro. Nosotros estábamos de manera independiente y Opción Sónica nos contactó para grabar Odio en el Alma. Después nos llegó la oferta de abrirle a Marilyn Manson y eso catapultó todo porque después firmamos un contrato con la compañía discográfica alemana Out of Line. Pasamos por una serie de juicios legales porque éramos chavos, no leíamos contratos y supuestamente traicionamos a Opción Sónica porque ya estábamos con otra disquera. Edmundo Nava se molestó y tardamos en ajustar las cosas, pero eso nunca fue en mal plan, éramos muy inocentes y formaba parte de nuestra evolución.” 4.-¿Por qué crees que a pesar de que estos géneros se trataron de difundir en nuestro país no sobresalieron en comparación a otros países como Alemania? “A nuestro país le ha costado trabajo sobresalir en todos los estilos porque la música está más centrada en México y en el idioma, también de repente sale este malinchismo en el que se prefiere lo extranjero que lo nacional. De la misma forma, se trata de apasionarse por la música porque creo que eso lleva a muchos artistas a crecer, si no hay pasión, no hay nada, todo se convierte en algo frívolo y mecánico. Hacer un grupo creo que todos lo pueden hacer, pero realmente dar algo ante el mundo, no es tan fácil. Es cuestión de saber qué quieres y qué quieres reflejar. En el caso de Hocico, nos fuimos definiendo en cada álbum y honestamente nunca creí que fuéramos a tener relevancia. Éramos muy radicales para el tiempo y nunca pensé que se convertiría en algo masivo que incluso nos permitiría entrar a la Biblia Negra, un disco de colección de grandes bandas que sacaron en Estados Unidos.” 5.-México es un país oscuro y agresivo ¿esto cómo se refleja en el concepto de la banda? “A veces la gente busca las cosas más trasgresoras para reflejar cierto barbarismo a través de géneros que promueven el nazismo o el fascismo como lo es con ciertos grupos el Black Metal. Hocico es más inteligente, porque buscamos que la gente piense, evalúe y utilice su cerebro. Nosotros no somos líderes sindicales ni somos la voz ni el voto del pueblo. México es un país violento y oscuro, pero también tiene algo de luz. Eso alimenta a la banda porque exponemos lo malo al hablar de racismo, la muerte y violaciones…” 6.-De hecho fueron muy criticados por la prensa cuando lanzaron “Sexo Bajo Testosterona”. “Claro, muchas mujeres se ofendieron, pero hasta la fecha rechazamos esas conductas, pero o sea, no vamos a hablar de cosas buenas, porque hacerlo es

Entrevista a Hocico, energía y oscuridad mexicana que proyectó su sonido hacia el mundo Leer más »

Los veteranos del synthpop OMD estrenan “Dont” Go”

Lo que OMD ha logrado a lo largo de su carrera es algo perfectamente equilibrado y antagónico hablando desde la experimentación con chispeantes éxitos de synthpop a lo largo de 4 décadas. Acaban de estrenar “Don’t Go“, su nueva canción respecto a lo que serán sus festejos por su 40 aniversario de existencia  el tema es coherente, fluido y esplendoroso respecto a la línea que ha manejado siempre el grupo, llena de ritmos mecánicos y melancólicos. Su música logra tener momentos destacados que funcionan tan efectivamente por sí mismos.  

Los veteranos del synthpop OMD estrenan “Dont” Go” Leer más »

Escucha el soundtrack de la segunda temporada de la serie Dark, creado por Ben Frost

La música de la serie de Netflix, Dark, segunda temporada, tiene como banda sonora original la obra del productor australiano afincado en Islandia: Ben Frost. La trama general de la serie Dark es la siguiente: “Tras la desaparición de un niño, cuatro familias desesperadas tratan de entender lo ocurrido a medida que van desvelando un retorcido misterio que abarca tres décadas.” Se ha convertido en unos de los grandes éxitos de Netflix durante los últimos años. Si no la has visto aún te la recomendamos ampliamente. “Dark” es una de las series más complicadas de Netflix por alternar varias líneas de tiempo, tramas y personajes, y como ha pasado año y medio desde su primera sesión.   “En resumen, “Dark” es la historia de unas familias alemanas interconectadas a través del tiempo y por unos eventos que han marcado sus vidas. La figura central del drama es Jonas, un adolescente que termina en el futuro cuando su yo adulto intenta cerrar el agujero de gusano que en principio le permitió viajar en el tiempo”.   Por su parte, Ben Frost (nacido en 1980) es un compositor y productor australiano. Tiene su sede en Reikiavik, Islandia. Frost compone música minimalista, instrumental y experimental, con influencias que van desde el minimalismo clásico hasta el black metal. Esta serie también cuenta también con la canción “Goodbye”, de Apparat y Soap & Skin, y otras más de Fever Ray y Roomful of Teeth.

Escucha el soundtrack de la segunda temporada de la serie Dark, creado por Ben Frost Leer más »

Nuevas perspectivas a 6 años del lanzamiento de LP1, de la cantante FKA Twings

El LP1 debidamente titulado revela un enfoque más profundo en el espacio sónico brumoso y misterioso que ocupa FKA Twigs , nacida en 1988. En el destacado primer sencillo “Two Weeks”, su voz es hermosa y aireada, un sonido de un instrumento que apenas resalta los suaves tonos vibrantes de los ritmos embriagadores y cargados de sintetizadores, pero descifra su dulce y de repente se vuelve sorprendentemente intenso. Los sentimientos ganan fuerza.   «LP1» el álbum debut de la cantante y compositora británica FKA twigs. Fue lanzado el 6 de agosto de 2014 por el sello discográfico Young Turks. FKA twigs colaboró con varios productores en el álbum, incluyendo a Arca, Emile Haynie, Devonte Hynes, Paul Epworth y Clams Casino. LP1 recibió aclamación por parte de la crítica tras su liberación. El álbum ha generado tres sencillos: “Two Weeks”, “Pendulum” y “Video Girl”. El álbum fue nominado para el Premio Mercury 2014 y Mejor diseño de embalaje en los Premios Grammy 2015″.   Sin embargo, no es solo que las canciones en LP1 suenen completas. Son más que eso, proporcionan mayor profundidad y carácter que cualquier cosa que Twigs haya lanzado hasta la fecha. EP1 y EP2 fueron los creadores de la escena, pero aquí es donde comienza la acción: Twigs realmente se convierte en una compositora y una artista con una visión singular. Y no es solo canción por canción; hay un flujo fascinante hacia el álbum, en el que la apertura de una puerta conduce a otro corredor hermoso y extranjero, y la puerta al final de esos pasillos conduce a otra. “Lights On”, la primera canción propia del álbum, despega lenta pero maravillosamente, su fascinante coro llega como por milagro, solo para dar paso a las “Two Weeks” sensualmente hipnóticas.   En LP1, FKA Twigs amplía su alcance para abarcar una mayor variedad de sonidos y un enfoque estilístico más variado, pero ya sea que esté dejando que su voz se dispare y subiendo el bajo, o simplemente disfrutando de una delgada hoja de tonos electrónicos, cada canción sigue siendo se siente como una actuación personal, o un secreto muy guardado.

Nuevas perspectivas a 6 años del lanzamiento de LP1, de la cantante FKA Twings Leer más »

Mira una colección de imágenes en vivo que documenta los primeros días de Pink Floyd (1967-1972)

Mirando hacia atrás en el Pink Floyd de finales de los 60, la banda dirigida por Syd Barrett puede parecer un poco la respuesta de Gran Bretaña a The Velvet Underground. Inspirados en la literatura, atraídos por el cine experimental y los efectos hipnóticos en el escenario, también experimentaron con el uso drogas como una nueva forma de inspirar la creación de su música.   Video de los primeros años, de 1967 a 1972, de Pink Floyd. Roger Waters / Nick Mason / Richard Wright La reputación de Pink Floyd es como una de las bandas más vendidas de todos los tiempos, pero antes de que llenaran estadios, eran rudimentarios, extraños y psicodélicos. El tristemente fallecido cantante Chris Cornell recuerda haber descubierto su primer disco, The Piper at the Gates of Dawn, a mediados de los 80, y conocer a un Pink Floyd muy diferente al que había llegado a saber: “casi podría haber sido un británico disco de indie-rock de la época”. De hecho, el trabajo de Syd Barrett, incluidos los álbumes en solitario que grabó después de abandonar la banda, dejó una impresión larga y duradera en el indie rock.   A medida que las líneas de Telecaster de Barrett se puede escuchar cómo Pink Floyd tomó siempre diferentes formas. Claramente siempre quisieron llegar a una audiencia, pero en sus primeros años, parecían totalmente indiferente a llenar arenas y vender millones álbumes. Canciones como “Astronomy Domine” y “Set the Controls for the Heart of the Sun” tienen que ver con atmósferas embriagadoras, no con fórmulas o la brevedad del pop.   Aunque comenzaron en 1965 como cualquier otra banda británica de rock clásico inspirados por canciones de blues estadounidenses, Pink Floyd llevó sus habilidades de rock a otra galaxia. “Si miras hacia atrás a algunos de los grandes álbumes psicodélicos que salieron ése año”, escribe Alex Gaby, The Piper at the Gates of Dawn, no suena como ninguno de ésos. Pink Floyd abrieron las puertas a un nuevo amanecer de la psicodelia y la música en general, que aún se encuentra permeada en nuestros días.

Mira una colección de imágenes en vivo que documenta los primeros días de Pink Floyd (1967-1972) Leer más »

Saldrá película que habla de la inclusión de las mujeres en la música electrónica

Marc Collin, integrante de la influyente banda new wave Nouvelle Vague, rendirá homenaje a las pioneras de la música electrónica de los años 70 y 80 en su debut como director. La trama va de lo siguiente: París, 1978, en una industria musical predominantemente masculina, Ana usa nuevas máquinas electrónicas para hacerse oír, creando un nuevo sonido que marcará las décadas por venir: la música del futuro. Con una gran actuación principal de Alma Jodorowsky, la brillante película de Marc Collin trata sobre la música electrónica y el patriarcado cultural”.   “La película rinde homenaje a pioneras de la electrónica como Delia Derbyshire, Daphne Oram, Suzanne Ciani o Laurie Spiegel. La BSO incluye temas de Suicide, Throbbing Gristle, Cerrone y algunos de los trabajos de Marc Collin”. Se estranará el 13 de septiembre”. Mira el tráiler:

Saldrá película que habla de la inclusión de las mujeres en la música electrónica Leer más »

Scroll al inicio