Depósitio Sonoro

Ivan Luna Luna

Fundador de Depósito Sonoro| Músico | Marketing Digital | Lector  | DJ en vinil | Coleccionista Twitter: @yosoychapu

Entérate cuánto pagan las plataformas digitales a los artistas que suben su música

La música en streaming es la manera más habitual en la que se consume música en nuestros tiempos. Cada quien opta por elegir su favorita, ya que sea Spotify, Youtube, Google Play Music, etc. Te decimos cuánto paga por cada reproducción de canción cada plataforma a los artistas que suben su música. Otro tema que abarcaría el análisis en otra nota es la forma en que las plataformas generan ingresos para pagar dichas reproducciones musicales a los artistas. El caso más conocido es Spotify, quienes a pesar de que se puede escuchar de forma gratuita y que es monetizada a través de publicidad, también existen paquetes de suscripción para evitar molestias como escuchar comerciales o poder escuchar la música ordenadamente y no en forma aleatoria. YouTube es una compañía que se gestiona a través de publicidad vía Google, etc.   En esta nota nos basaremos en datos revelados por el sitio Information is Beatiful, quienes aseguran que la plataforma que menos dinero paga a los artistas es YouTube, mientras que la que más dinero ofrece es Napster, sin embargo, YouTube es la plataforma con más usuarios mensuales en el mundo, situación que podría permitir a un artista ganar más dinero en Napster, Tidal o incluso Apple Music y Spotify. Te lo mostramos a detalle en la tabla e imagen de aquí abajo.   YouTube. 0,0007 dólares / 1000 millones de usuarios. Pandora. 0,0013 dólares / 81 millones de usuarios. Amazon. 0,0040 dólares / 20 millones de usuarios. Spotify. 0,0044 dólares / 159 millones de usuarios. Deezer. 0,0064 dólares / 16 millones de usuarios mundiales. Google Play Music. 0,0068 dólares / 10 millones de usuarios. Apple Music. 0,0074 dólares / 36 millones de usuarios. Tidal. 0,0125 dólares / 4 millones de usuarios. Napster. 0,0190 dólares / 5 millones de usuarios.

Entérate cuánto pagan las plataformas digitales a los artistas que suben su música Leer más »

Ocho canciones de metal que incorporaron saxofón

El metal es lo más extremo que puede ser una banda, en la velocidad con la que tocan, en la intensidad de sus canciones. Pero hay una frontera que pocas bandas de metal se atreven a pisar: integrar saxofón.  Aunque el saxo en el metal es relativamente raro, esta lista identifica a unas cuantas canciones que sí lo integraron, ya sea que se toque con suavidad o se empuje a su tono más honesto, el saxofón ha demostrado que sí puede pertenecer al metal. 1. BLACK SABBATH – “Breakout” Esta canción de Black Sabbath sonrió amablemente a muchos fanáticos y francamente, cuando eres una banda que ha lanzado una serie de álbumes tan fuertes como los primeros 6 de Sabbath, estás permitido a experimentar. Breakout se parece más a un tema de detectives de los años 70 que a un destripador de heavy metal, Breakout yuxtapone los riffs de guitarra de Tony Iommi contra una brillante explosión de metales que culmina en un solo de saxofón.  2. Minsk – “Ceremony Ek Stasis Part 1” Los casi 16 minutos de la épica Ceremonia Ek Stasis de la banda post-metal de Illinois, Minsk tienen tanto que hacer que parece casi reductor enfocar la atención en la inclusión del saxofón de Bruce Lamont. Hay muchos sintetizadores, riffs en ascenso, bajos atronadores y, sí, eventualmente un saxofón. Su inclusión se encuentra en algún lugar entre el darkjazz, convirtiendo una gigantesca tabla de psicodelia atronadora aún más misteriosa y exótica. 3. Cephalic Carnage – Repangaea Cephalic Carnage evolucionó de gran cantidad de grind-core a una forma más progresiva de death metal técnico en el transcurso de una década, pero alcanzaron un nuevo nivel cuando se dieron cuenta de que el saxofón solo podía mejorar su sonido ya expansivo. Bruce Lamont, el MVP del saxofón de heavy metal, presta su talento a su álbum 2010 Misled By Certainty, y el destacado es este titán de 12 minutos.  4. IHSAHN – “A GRAVE INVERSED” Ihsahn, la leyenda del black metal, se hizo un nombre como pionero de la infame escena de black metal de Noruega, pero desde entonces ha crecido como artista y muestra más de una racha experimental y progresiva en su música. Y en el caso de su álbum After del 2010, eso ha significado prominentemente el saxofón en su intenso, rítmicamente complejo y técnico prog-metal. 5. NAPALM DEATH – “EVERYDAY POX” John Zorn no es ajeno a la música pesada y agresiva. Con bandas como Painkiller, God y Naked City, empujó los límites del punk jazz hasta el punto de ser francamente hostil. Lo que, por supuesto, significa que su saxofón es un ajuste perfecto para Napalm Death. Esencialmente, esta pareja de artistas en Everyday Pox de 2012 es una colisión de extremos: jazz libre en la parte superior de grindcore, perforaciones agudas que atraviesan mínimos guturales. Es una agresión en un nivel avanzado, todo esto ocurre en el transcurso de 2 minutos. 6. EX EYE – “OPPOSITION/PERIHELICON; THE COIL” Ex Eye cuenta con miembros del rock y metal experimentales, entre ellos, Greg Fox de Liturgy / Uniform, y Shahzad Ismaily de Secret Chiefs 3; así como de otros forasteros como el saxofonista y compositor minimalista Colin Stetson. El lugar donde se juntan está en la influencia de compositores de vanguardia como Glenn Branca, así como en la búsqueda común del éxtasis técnico. Esta pieza del debut homónimo de la banda coloca al saxofón de Stetson a la vanguardia de una exploración tensa y triunfante del metal, con roces de math-metal. 7. KEN MODE – THIS IS A LOVE TEST KEN  MODE se ha convertido en una de las bandas de Noise Rock más brutalmente fiables de Canadá. Su álbum Lovin, de 201,8 albergaba un tono mucho más oscuro y ominoso que su predecesor y como resultado desafió las expectativas. Como, por ejemplo, al incluir a la saxofonista Kathryn Kerr en una serie de temas, sus texturas en ésta es una prueba que proporciona una yuxtaposición tonal contra los punzantes destellos de la guitarra de Jesse Matthewson. 8. RIVERS OF NIHIL – “THE SILENT LIFE” Rivers of Nihil es el único tipo de banda de death metal que no solo incorporaría el saxofón a una canción, sino que en realidad formaría una parte central de un álbum completo, el 2018 Where Owls Know My Name. Lo más destacado El Silent Life es un impresionante escaparate de este improbable híbrido, con feroces ráfagas de death metal técnico en línea con un ambiente de jazz obscuro matizado, gracias al saxofonista Zach Strouse. 

Ocho canciones de metal que incorporaron saxofón Leer más »

Conoce los detalles de NOISE by STUFF MX: Muestra Internacional de Cine Documental Musical

STUFF MX es el Festival Internacional de Cine Independiente en la Ciudad de México que año con año proyecta lo mejor del cine bizarro y sus vertientes, exhibiendo producciones nacionales e internacionales. Ahora, la primera edición de Noise by STUFF MX: Muestra Internacional de Cine Documental Musical se celebrará del 17 al 19 de Mayo en la Ciudad de México El Festival Internacional de Cine Independiente en la Ciudad de México STUFF MX, inaugurará la primera edición de NOISE by Stuff MX : Muestra Internacional de Cine Documental Musical.   NOISE es nuestro esfuerzo para ampliar la oferta internacional en México, proyectando 8 documentales musicales que van desde el grindcore pasando por el ambient house hasta llegar a la desdeñada cumbia sonidera. Ocho filmes de países como EUA, México, Noruega, Dinamarca, Bélgica y Japón.   La selección de NOISE nos llevará a conocer el lugar más ecléctico de la música, un lado pocas veces visitado en el que convergen la sociología, la política, la filosofía, la anarquía, y la ciencia- ficción.   Colisionando lo grotesco, lo improbable y lo degradante, brindando sensaciones que sólo la música puede encarnar. Al igual que otras actividades de STUFF MX Film Festival, NOISE tendrá lugar en diversos recintos en la CDMX durante los días 17, 18 y 19 de Mayo del presente año.   Los filmes seleccionados son: Blackhearts (NORUEGA, 2016) Dir. Fredrik Horn Akselsen, Christian Falch Blackhearts muestra los efectos sociales y culturales del black metal en sociedades reprimidas como Colombia e Irán. La puedes ver el sábado 18 de mayo a las 3:00 pm en La Biblioteca José Vasconcelos. Aquí el evento.   Dead Hands Dig Deep (AUSTRALIA-EUA, 2016) Dir. Jai Love Un rockero venidos a menos reflexiona su vida a partir de su pasado lleno de abusos y dependencia a las drogas.   Garage Rockin Craze (JAPÓN-CROACIA, 2017) Dir. Mario Cuzic. Después de su estreno en STUFF MX en 2018, la oda a la escena del garage punk japonés regresa para una proyección más. La puedes ver el jueves 16 de mayo a las 8:00 pm en La Pulquería de los Insurgentes. Aquí el evento.   Lunar Orbit (CANADÁ, 2016) Dir. Patrick Buchanan The Orbit, el legendario e influyente duo británico que revoluciono la música cuenta su historia en este documental dirigido por Patrick Buchanan. La puedes ver el domingo 19 de mayo a las 5:00 pm en La Biblioteca José Vasconcelos. Aquí el evento.   Rage (BÉLGICA, 2017) Dir. Guy-Marc Hinant, Dominique Lohlé Guy Marc-Hinant, creador del sello underground Sub-Rosa, famoso por promover el acid house en Europa, nos presenta este documental en el que detalla todo aquello detrás de este movimiento. La puedes ver el jueves 16 de mayo a las 5:00 pm en La Biblioteca José Vasconcelos. Aquí el evento.   Slave to the Grind (CANADÁ, 2018) Dir. Doug Brown Ganador al Premio a Mejor Documental en la pasada edición de STUFF MX 2018 y favorita del público, llega nuevamente a las pantallas de la CDMX gracias a Noise by STUFF MX. Se presenta el sábado 18 de mayo a las 3:00 pm en La Biblioteca José Vasconcelos. Aquí el evento.   NASUM: Blasting Shit to the Bits (SUECIA-DINAMARCA, 2017) Dir. Michael Panduro El último concierto de la banda grindcore, Nasum es filmado por el ojo del laureado cineasta danés Michael Panduro. El concierto es acompañado de entrevistas a la banda.   Yo no soy guapo (MÉXICO,2018) Dir. Joyce Garcia De los barrios de la CDMX emerge un poderoso movimiento que pone a bailar a las masas. Estos bailes se están viendo afectados por una nueva política que busca erradicarlos. Se presenta el sábado 18 de mayo a las 5:00 pm en Casa del Lago. Aquí el evento.  Para la música y el cine no hay frontera imposible de cruzar. En la página de STUFF MX Film Festival conoce absolutamente todos los detalles.

Conoce los detalles de NOISE by STUFF MX: Muestra Internacional de Cine Documental Musical Leer más »

Brian Eno revela sus favoritos soundtrack de películas

A Brian Eno siempre le ha interesado el cine. Produjo su álbum “Music for Films”  de 1976/78 no para una película específica, sino con la esperanza de que se usarían para bandas sonoras en el futuro. Además, esperaba que los títulos descriptivos – “Alternative 3,” “Patrolling Wire Borders” – y la música evocadora llevaran a los oyentes a crear películas.  La única pista en el álbum que escribió para una película fue “Final Sunset”, que tuvo un gran uso trascendente en la película de Derek Jarman en 1976, Sebastiane. En cuanto a sus gustos, si crees que Eno podría elegir pistas ambientales o instrumentales similares, te sorprenderás.   A medida que creció, Eno no estuvo expuesto a lo que era “genial” y lo que no lo era. Y eso llevó a un oído que escuchaba cosas despojadas del contexto cultural. Cuando toca una canción del musical de Oklahoma llamado “The Farmer and the Cowboy”, podríamos simplemente dejar de lado nuestros recuerdos de producciones y escuchar el extraño arreglo vocal, muy humorístico y muy emocionante. De manera similar, a pesar de no ser el mayor fanático de Elvis Presley en ese momento (“Yo era un snob”, dice Eno), selecciona este número pop alegre “Didja Ever” de G.I. Blues. “Uno de los escritos más ingeniosos e ingeniosos”, como él lo llama, escrito por Sid Wayne y Sherman Edwards, quien escribió al menos una canción en cada película de Presley. Eno también tiene espacio para el jazz de Miles Davis y la evocadora partitura de la película de Louis Malle, Elevator to the Gallows (1961), en particular, cómo se grabó: improvisada en vivo mientras se mira la pantalla. (No menciona su enorme influencia en la banda sonora de Twin Peaks de Angelo Badalamenti). Hay mucho más en la siguiente entrevista, incluida la fuente de una muestra utilizada en My Life in the Bush of Ghosts y una de las mejores pero más subestimadas canciones de David Bowie. Escucha dando clic aquí para conocer todas sus preferidos.

Brian Eno revela sus favoritos soundtrack de películas Leer más »

7 bajistas que dieron forma a la música moderna: Kim Gordon, Tina Weymouth, Kim Deal y más

En los últimos tiempos habrás leído más de un par de historias sobre dos ex miembros de dos bandas muy influyentes: Jackie Fox de Runaways y Kim Gordon de Sonic Youth. Las numerosas historias de Gordon en sus memorias “Girl in a Band” documentan sus propias luchas en las escenas de punk y alt rock que fomentaban hace muchos años la hostilidad hacia las mujeres. No debemos perder de vista sus importantes contribuciones como músicos, tocando quizás el instrumento menos apreciado en el arsenal del rock and roll: el bajo. Fox y Gordon representan solo a 2 de los cientos de mujeres bajistas, muchas de ellas en la oscuridad y no pocos alcanzan el éxito en indie, punk, metal, y bandas de jazz, como solistas o como músicos de sesiones. El bajo de Gordon ayudó a impulsar el sonido de los años 90 alt-rock (verla con Sonic Youth en la parte superior), y las líneas de bajo de Fox subrayaron el hard-rock de los 70. Antes de que cualquiera de las 2 tomara el instrumento, otra bajista enormemente influyente, Carol Kaye, tocó en miles de éxitos como miembro de los músicos de mayor vuelo de L.A., Wrecking Crew. La guitarrista de Kaye, guitarrista de jazz entrenada, incluye “These Boots Were Made for Walking” de Nancy Sinatra, “California Girls” de Beach Boys, “Monroe” de Monkees, de Joe Cocker, “Feelin ‘Alright” de Joe Cocker … y eso es solo una pequeña muestreo. Kaye podía y tocaba casi cualquier cosa. Ella es un músico excepcional y excepcionalmente amable. Y aunque pocos bajistas pueden igualarla en lo que se refiere al rango y la capacidad musical, muchos comparten su talento para escribir líneas de bajo simples e inolvidables que definen los géneros y las épocas. Junto a la agresiva melodía del bajo de Kim Gordon en Sonic Youth, Kim Deal de Pixies nos ofreció enormes ganchos de rock alternativo de los 90 y, al igual que Gordon, compartió o asumió funciones vocales en algunas de las canciones más importantes de la banda. Al igual que la actuación de Kim Deal en los Pixies, el bajo de Tina Weymouth en Talking Heads funcionó como un ancla rítmica y un motor propulsor debajo de las guitarras y sintetizadores angulares de la banda. Weymouth comprendió la mitad de la sección de ritmo de rock de arte más funky que existe. Es casi imposible imaginar cómo habrían sonado los años 80 sin el bajo de Weymouth. Ninguna lista de bajistas femeninas clásicas nunca estará completa: siempre hay un nombre más que agregar, un riff de bajo más para saborear, un argumento más sobre quién está sobrevaluado y subestimado. Pero no debería provocar ningún argumento para señalar a Meshell Ndegeocello como no solo uno de las bajistas más talentosos, sino uno de los músicos más talentosos de su generación.  Una vez más, esta es solo la muestra más breve y pequeña de excelentes bajistas femeninas en rock, jazz, soul, etc. Sumamos a Tal Wilkenfeld, un prodigio australiano que ha tocado con Herbie Hancock, Chick Corea, Allman Brothers y Jeff Beck. Al igual que Carol Kaye muchas décadas antes que ella, Wilkenfeld se hizo un nombre muy joven, tocaba la guitarra en clubes de jazz y rápidamente se convirtió en bajista muy solicitado llamado —a la edad de 21—. ¿Hay otras bajistas por ahí que merezcan ser reconocidas? Seguro que sí, háganos saber. 

7 bajistas que dieron forma a la música moderna: Kim Gordon, Tina Weymouth, Kim Deal y más Leer más »

American Football lanza su tercer álbum de estudio titulado “LP3”

El esperado tercer álbum de American Football fue lanzado esta 22 de marzo. American Football ha abandonado su querida casa en Urbana, Illinois, que apareció en la portada de sus 2 primeros álbumes. Esa casa se convirtió en un avatar para la nostalgia juvenil, y ahora ha sido reemplazada en la portada de éste su tercer álbum de estudio: un amanecer en medio de la niebla.    Este nuevo disco titulado LP3, ya que todos los álbumes de estudio de la banda se titulan con números, despierta con campanas microscópicas y estremecimientos de vibráfono mientras los 7 minutos de “Silhouettes” envuelven las celosías de la guitarra en reverberación y escape de color gris brillante.   El disco es aderezado con la participación en las vocales por parte de Hayley Williams, de la banda Paramore; y Rachell Goswell, de Slowdive.   Los héroes Midwest Emo a finales de los años 90 se están transformando musicalmente y personalmente en gente madura, varios de ellos son ya padres de familia, lo cual se refleja en la evolución delos sonidos. Se nota el trabajo hecho en LP3, en comparación de su segundo disco (2016), que fue tan esperado y apenas logró ser la sombra de su primer disco (1999), el cual los consagró como una banda y un disco de culto en la escena Emo, Indie y hasta Math -Rock. Midwest emo se refiere a la vibrante e influyente escena de emo y subgénero que se desarrolló en la década de 1990 en el medio oeste de los Estados Unidos. Empleando estilos de voces no convencionales, distintos riffs de guitarra y melodías arpegiadas, las bandas se alejaron de las raíces punk del género y se inspiraron en los enfoques indie rock. Según el autor y crítico Andy Greenwald: “este fue el período en que el emo se ganó muchos, si no todos, de los estereotipos que han perdurado hasta el día de hoy: los chicos, los anteojos, los más sensibles, los más inteligentes…” Volvemos a escuchar algunas trompetas en este tercer álbum de American Football, voces calmadas de Mike Kinsella y canciones entrañables, dulces, suaves, irrepetibles, con paisajes. Canciones largas, bien trabajadas, que si bien parten y se desarrollan en ritmos convencionales en cuatro cuatros cubren una paleta de colores y complejidad emocional que pocas bandas pueden transmitir.

American Football lanza su tercer álbum de estudio titulado “LP3” Leer más »

David Lynch, la música y la creatividad llevada al cine

¿Cuántos de nosotros nos convertimos en fanáticos de David Lynch mientras veíamos una de sus películas? ¿Y cuántos de esos fanáticos también se fueron con el deseo de hacer una película ellos mismos? Aunque el término “Lynchian” le da un nombre al estilo cinemático distintivamente estimulante e inquietante de Lynch, parece que cada vez más que un cineasta lleno de habilidades complejas.    Si nunca podremos ser el hombre que dirigió a Eraserhead, Blue Velvet y Mulholland Drive (y co-creó la igualmente inimitable serie de televisión Twin Peaks), aún podemos aprender mucho sobre el cine hecho por él.    La compañía de educación en línea MasterClass ha hecho que algunos de sus conocimientos sean fácilmente accesibles en la forma de su nuevo curso David Lynch Teaches Creativity and Film. En el mundo de Lynch, a diferencia de Hollywood en general, no se puede hacer una película sin creatividad. ¿Pero en qué consiste esta creatividad? “Las ideas lo son todo”, dice Lynch en el trailer de su MasterClass. “No somos nada sin una idea. Así que voy a donde las ideas me llevan”.   Siempre le ha gustado hacer una analogía con la pesca: debes poner un trozo de cebo en un anzuelo, lo arrojas y esperas a que muerda una idea.    Sin embargo, busca ideas, “no sabes cuándo vendrán o qué las desencadenará. He aquí que, en un día de suerte, en el bingo, captarán una idea y la hora de la fiesta”. Lynch también deja un consejo inesperadamente práctico para hacer con todo esto en el trailer: “Si quieres hacer un largometraje, todo lo que necesitas hacer es obtener 70 ideas”. Luego toma esas 70 ideas, escríbalas en tarjetas y las ordena, y no necesariamente en un orden narrativamente convencional. “En el cine, no me gustan las reglas”, dice Lynch, una declaración que no sorprenderá a sus fanáticos ni a sus detractores.    Por ello en este link puedes tener acceso a estas fascinantes clases de creatividad por David Lynch.

David Lynch, la música y la creatividad llevada al cine Leer más »

Diez extractos musicales en las películas de Stanley Kubrick

Se cumplieron 20 años del fallecimiento del director de cine Stanley Kubrick, por ello analizamos 10 extractos musicales de sus películas que a menudo eran “contrapuntales”, segmentos de música que son contradictorios con el valor emocional o visual de una escena. Esto abrió una gama de respuestas atípicas. Kubrick comenzó este hábito, al principio de forma incremental. Pero por “Dr. Strangelove ” estaba ya dentro y nunca volvería a una manera tradicional. De los cineastas de hoy en día, sólo Woody Allen, Marty Scorsese, Quentin Tarantino y Wes Anderson continúan esta tendencia.   Cuando se trata de música, los puntajes en sus películas no encajan bien con sus conceptos. Las partituras sinfónicas completas tenían una manera de calmar a la audiencia y dictar cada emoción. ¡Kubrick quería más! Dependiendo de cómo se mire, quería que su música fuera familiar pero agresiva. Quería comentar sobre la acción de la pantalla en formas deliberadamente irónicas. Por encima de todo, quería que sus películas fueran diferentes y memorables.   Así que, sin más preámbulos, aquí están los 10 usos principales de su música segmentada en sus películas:   1. Discovery super-lietmotif en “2001: A Space Odyssey” (1968) “Amanecer” de “Así hablaba Zarathustra”, op. 30 de Richard Strauss “Spake Zarathustra” es un poema musical compuesto por 9 partes. Cada parte aborda una emoción específica como anhelo, alegría, muerte o aprendizaje, por mencionar algunos. Kubrick utiliza sólo la primera parte: “Einleitung, oder Sonnenaufgang” (Introducción o Amanecer).   2. Dancing Christ en “Naranja mecánica” (1971) “Sinfonía núm. 9, segundo movimiento”, de Ludwig von Beethoven La novena sinfonía de Beethoven es una de las sinfonías más épicas jamás escrita por uno de los compositores más titánicos que el mundo haya conocido. Naranja Mecánica es una de las películas más controvertidas y violentas que se han hecho y considerada una obra maestra de angustia distópica contada al estilo de un cuento de hadas de pesadilla.    3. La violación de la esposa del escritor F. Alexander en “Naranja mecánica” (1971) “Cantando bajo la lluvia”, escrita por Arthur Freed y Nacio Herb Brown Una violación al ritmo de “Cantar bajo la lluvia” pone a uno al límite. Improvisado durante el rodaje, incluso después de 45 años, el contraste severo y extremadamente violento entre lo que está sucediendo en la pantalla, una golpiza brutal seguida de una violación aún más brutal, en comparación con las asociaciones anteriores de la canción como una de las más felices. Momentos jamás creados en el cine, no podrían estar más distantes y sigue impactando.   4. La muerte y el funeral de Brian Patrick Lyndon en “Barry Lyndon” (1975) “Sarabande, cuarto movimiento”, escrita por George Frideric Handel (como Georg Friedrich Händel) Lejos de la controversia provocada por “La naranja mecánica”, el “Barry Lyndon” de Kubrick no podría estar más lejos en el tiempo y el espacio desde el distópico Londres que hasta el campo bucólico de la nobleza y la familia. Y aunque no es exactamente contrapuntal en su naturaleza, las escenas y secuencias se complementan en perfecto equilibrio con una variedad de composiciones musicales profundamente arraigadas en una rica mezcla clásica de marchas, sinfonías, conciertos y melodías populares cercanas de esa época.   Barry Lyndon nació de la incapacidad de obtener luz verde para el proyecto soñado de Kubrick: Napoleón. Sin querer perder todo el tiempo y el material de investigación, rápidamente adaptó una novela del siglo XVIII de William Makepeace Thackeray de una manera racional, recorriendo caminos paralelos de la historia hasta la pieza de época.   5. El sexo del avión, abriendo la secuencia del título a “Dr. Strangelove ”(1964) “Prueba un poco de ternura”, escrita por Jimmy Campbell, Reg Connelly y Harry M. Woods “Dr. Strangelove ”es una película llena de excesos sexuales implícitos, libido, imprudencia y referencias sexuales no demasiado sutiles. ¿Cuál podría ser una secuencia más inapropiada que teniendo relaciones sexuales en aviones? ¿Y qué música más apropiada está ahí que “Prueba un poco de ternura”, durante el coito? ¡Habla de superar las restricciones! De todas las geniales secuencias de Kubrick, ésta es una de las mejores.   6. Ataque B-52 en objetivos primarios y secundarios en “Dr. Strangelove ”(1964) “Johnny Comes Marching Home” Música del director de la banda del Ejército de la Unión, Louis Lambert “Dr. Strangelove “sube la apuesta una y otra vez, a medida que la acción pasa de la esperanza a la desesperación, a lo inevitable a la pérdida absoluta. Kubrick aumenta la tensión al cruzar la Sala de Guerra y el B-52 en una pieza combinada que dura el último tercio de la película.    “Johnny Comes Marching Home” es una melodía de la guerra civil que expresa un anhelo por el regreso de amigos y familiares atrapados en la vorágine de la guerra. La música se repite y se repite, es una loca recapitulación en sintonía con las fortunas del intento del B-52 de entregar su paquete letal pero fuera de sincronía con los de la Sala de Guerra, que esperan contra la esperanza de que el B-52 falle en su misión y están haciendo todo lo posible para lograr este anti-objetivo.     7. El descubrimiento de “Todo funciona y no se juega” por Wendy en “The Shining” (1980) “Polymorphia” compuesta por Krzysztof Penderecki   No es puramente contrapunto, hizo una combinación de música misteriosa, sensual y en gran parte contemporánea de un oscuro modernista polaco para sugerir el horror y la presencia siempre presente de los fantasmas del Overlook. Lo que hace que “The Shining” sea único es su naturaleza casi experimental, combinada con toda la electrónica elemental, esa doble convención y expectativa que puso a todos los que vieron esta película. Quizá Kubrick miró a “The Exorcist” en busca de comparaciones de música.   8. Siniestro sobrevuelo, abriendo títulos en “The Shining” (1980) “Dies Irae” Gregorian Chant, arreglado por Wendy Carlos La brillantez de Kubrick en la elaboración de las secuencias de apertura se exhibe en una hábil combinación de trabajo de cámara hipnótica y un canto gregoriano misterioso

Diez extractos musicales en las películas de Stanley Kubrick Leer más »

Scroll al inicio