Depósitio Sonoro

Listas

13 curiosidades sobre In Utero de Nirvana en su 30 aniversario

Este mes cumple 30 años el último álbum de estudio que grabó Nirvana. Después del éxito global de “Nevermind”, grandes expectativas surgieron respecto a lo que vendría después. Por un lado, estaba la presión del sello disquero por seguir con un sonido comercial que asegurara ventas. Por otro, estaba la banda tomándose libertades creativas que no eran del agrado de los ejecutivos del sello. Si bien el álbum ofreció un sonido más crudo que el anterior y se estimaba fuera un fracaso, a la fecha ha sido certificado 5 veces platino y ha vendido más de 4 millones de copias sólo en EUA. Una obra de esta talla sólo puede guardar datos interesantes, algunos de los cuales analizamos a continuación. 1. Steve Albini no quiso producir el álbum pero aceptó porque sintió lástima por la banda Kurt Cobain escogió a Steve Albini como productor de “In Utero” por haber producido dos de sus discos favoritos: “Surfer Rosa” de Pixies y “Pod” de The Breeders. Albini era conocido por su preferencia estricta para grabar con equipo análogo envés de digital. Por otro lado, también era conocido por sus críticas abiertas a la industria musical, habiendo dicho repetidamente que explotaba financieramente a los artistas. Tras los rumores iniciales de que él produciría a Nirvana, negó su relación con la banda a través de un comunicado que envió a la prensa británica. Sin embargo, terminó aceptando después de recibir una llamada del manager de la banda y percibir que estaban a merced de su compañía discográfica, lo cual provocó pena ajena en él. Y, aunque le ofrecieron alrededor de $500,000 dólares en regalías, se negó a aceptarlas considerando que era inmoral y un “insulto al artista”. 2. Nadie de la disquera tuvo acceso al estudio y Nirvana tuvo que pagarle a Albini por las sesiones con su propio dinero Esta condición de pago la sugirió Albini con la intención de no lidiar en absoluto con DGC Records. Básicamente sólo tendría contacto con la banda y el personal de Pachyderm Studio. Los honorarios ascendieron a $24 mil dólares. Nirvana dejó claro a la disquera y a su empresa gestora (Gold Mountain) que no querían ninguna intrusión y ni siquiera les enviaron muestras de su trabajo en progreso. Albini declaró que todos los asociados con Nirvana eran “los pedazos de mierda más grande que he conocido”. 3. La banda y Albini solían hacer bromas por teléfono a celebridades durante los descansos No podían salir mucho del estudio dadas las condiciones frías y nevadas de los días de la grabación. Una de sus distracciones en ese encerramiento era hacer bromas por teléfono a gente famosa. Entre algunos a los que llamaron estuvieron Eddie Vedder de Pearl Jam y Gene Simmons de Kiss, dato confirmado por Albini en años recientes en el podcast Cobras & Fire. 4. El álbum se grabó en 6 días con Kurt Cobain completamente sobrio Nirvana llegó a Pachyderm Studio sin su equipo y pasó gran parte de los primeros tres días esperando a que llegara por correo. Una vez que comenzó la grabación, el trabajo avanzó rápidamente. Casi a diario, el grupo comenzaba a trabajar alrededor de mediodía. Tomaban descansos para comer y cenar, terminando las sesiones a la medianoche. Para la mayoría de las canciones, grabaron pistas instrumentales juntos como banda. Para canciones rápidas, como “Very Ape” y “Tourette’s”, la batería se grabó por separado en una cocina para lograr un reverb natural. Albini usó 30 micrófonos para grabar las baterías de Dave Grohl. Por otro lado, Cobain agregó pistas de guitarra adicionales a algunas canciones, luego grabó solos y finalmente las voces. No se descartaron tomas y conservaron todo lo que grabaron. Albini se veía así mismo más como un ingeniero que como un productor. A pesar de sus opiniones personales, dejó que la banda eligiera las tomas. Las pistas vocales se grabaron en 6 horas y Albini señaló lo concentrado y sobrio que Cobain se mantuvo durante las sesiones. 5. Cobain calificó a las sesiones como el proceso de grabación más fácil que habían tenido Antes de la grabación, la banda preveía desacuerdos con Albini pues habían escuchado rumores de que era “un imbécil sexista”, una postura no aceptada por Nirvana. Sin embargo, una vez terminada la grabación, Cobain declaró que todo fluyó sin problemas. El corto tiempo en que se grabó el álbum y los asombrosos resultados demuestran que debió haber sido un proceso sencillo. Seguramente ayudó también la ausencia de los ejecutivos del sello. Además, según recuerda Krist Novoselic, la banda se había concentrado intensamente en ensayar las canciones previo a la grabación, logrando tenerlas listas y amarradas. 6. Contrario a lo acordado, Courtney Love interrumpió las sesiones A pesar de la condición de que nadie afuera de la banda intervendría en las sesiones, Courtney Love terminó haciéndolo (con Frances Bean incluida). Su presencia no fue grata ya que intentó meterse en el proceso, además de crear tensión al criticar el trabajo de Cobain y se rumora haber tenido un altercado con Grohl. 7. “Very Ape” fue grabada con una guitarra de aluminio Además de haber usado su Fender Jaguar y su Mustang para la mayoría de las canciones del álbum, Cobain grabó “Very ape” con una guitarra Veleno, instrumento construido de aluminio. Tal guitarra fue traída por Albini al estudio con la intención de lograr un sonido más brilloso y agresivo. Estas guitarras son raras y coleccionables. En los 70s se fabricaron no más de 200. Actualmente se venden hasta por $20,000 dólares. 8. Los ejecutivos de DGC Records odiaron la mezcla y estimaban que el álbum fuera un fracaso Una vez completada la grabación y mezcla, Nirvana envió cintas sin masterizar del álbum a ejecutivos de DGC y Golden Mountain quienes, de acuerdo a Michael Azerrad (autor de la biografía de Nirvana “Come as you are”), consideraron que el álbum era inescuchable y había incertidumbre de que la radio convencional aceptara la producción de Albini. 9. “In Utero” le dio mala fama a Albini

13 curiosidades sobre In Utero de Nirvana en su 30 aniversario Leer más »

10 datos curiosos sobre el theremín

El primer instrumento electrónico en la historia no sólo es fascinante por su ingeniosa tecnología y el halo mágico que lo envuelve. Esta excepcional invención musical guarda tantos datos interesantes como para escribir una serie de artículos. Su historia está llena de sucesos increíbles y el legado que su inventor dejó es altamente valioso. Difícil no enamorarse de este instrumento que se controla sin contacto físico, además del asombroso aspecto visual de su diseño y la manera en que los theremistas lo manejan. 1. Su inventor fue un espía Como científico soviético, Leon Theremin, creador de este instrumento en 1919, entregó su vida y obra al servicio del espionaje de su país. Reclutado por la NKVD (agencia de seguridad rusa en aquel entonces), fue enviado a Estados Unidos durante la década de 1930 y pasaba información a Rusia sobre tecnología industrial estadounidense. Fue arrestado por el FBI en 1938 bajo sospecha de ser un espía. Después fue exiliado a un campo de trabajo en Siberia donde estuvo preso hasta 1947. Tras su liberación continuó trabajando como inventor y también fue profesor en el Conservatorio de Moscú donde enseñaba a construir theremines. 2. Lenin y Einstein conocieron el instrumento antes de que se volviera comercial En 1922 Leon Theremin mostró su invento a Vladimir Lenin quien se impresionó mucho con el instrumento e incluso él mismo lo probó. La invención era vista como un símbolo del progreso tecnológico de la Unión Soviética. Posteriormente en 1927, mientras estaba de tour por Europa promocionando su invento, Leon hizo una demostración del instrumento en Berlín para Albert Einstein quien quedó fascinado por el hecho de que sonará sin que fuera tocado. Como es bien sabido, a Einstein le gustaba mucho la música y sabía tocar violín. 3. Otras innovaciones de Leon Theremin Usando la misma tecnología detrás del theremín, Leon diseñó dispositivos de espionaje para escuchar a escondidas a las oficinas diplomáticas de EU. También se le atribuye el desarrollo de avances que posteriormente ayudaron a mejorar la tecnología de los televisores, así como también importantes innovaciones en el campo de la tecnología inalámbrica. Por otro lado, entre sus inventos musicales, además del theremín, también desarrolló el rhytmicon (en la imagen), la primera caja de ritmos de la historia, la cual creó en colaboración con Henry Cowell en 1932. Otras innovaciones musicales incluyen: el terpsitone (plataforma que convierte los movimientos de baile en tonos); y el theremin cello (un chelo electrónico sin cuerdas ni arco, con un diapasón de plástico y tres perillas para controlar volumen y tonos). 4. Originalmente el theremín tenía otro nombre El primer nombre de este instrumento fue “Etherphone” porque se creía que las ondas que producía eran similares a las del éter, un medio hipotético que se pensaba que llenaba el universo y transportaba ondas electromagnéticas. Posteriormente el nombre se cambió a theremín, después de que la RCA lo registró. 5. Influenció la creación del sintetizador Robert Moog, inventor del primer sintetizador comercial en 1964, construyó su propio theremín a los 14 años siguiendo los planos e instrucciones publicados en un número de la revista Electronics World. Posteriormente, siendo adulto, Moog publicó una serie de artículos sobre la construcción de theremines y vendió kits que estaban destinados a ser ensamblados por el cliente. Robert acreditó que su aprendizaje construyendo theremins lo llevó a crear su innovador sintetizador. 6. La partitura de la primera pieza escrita para theremín se extravió El compositor ruso Andrey Paschenko fue uno de los primeros músicos en explorar las posibilidades musicales del theremín. Se encargó de crear la primera composición orquestal escrita para este instrumento, titulada “Misterio sinfónico” y estrenada en 1924 por la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo. Posteriormente se perdió la partitura original, pero recientemente fue reconstruida por Olesya Rostovskaya, compositora rusa e intérprete del theremín. De esta manera, se llevó a cabo un segundo estreno de la obra en 2020 (96 años después del primer estreno) en el que también participó la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo. Básicamente esta compositora reconstruyó el “misterio” del borrador sobreviviente, dándole nueva vida y sonido a esta pieza. 7. Su venta fue temporalmente prohibida en Japón La venta del theremín fue prohibida en Japón de 2001 al 2006 como una medida del gobierno para reducir el desperdicio eléctrico en el país. El argumento fue que antiguos dispositivos, como los theremines, son un peligro de incendio y una fuente potencial de contaminación. Entusiastas de este instrumento obviamente se opusieron. El gobierno finalmente cambió la ley y la venta fue permitida de nuevo. 8. El primer mensaje de radio interestelar musical presentó un concierto de theremín Como parte de una serie de transmisiones de radio interestelar enviadas desde el radio telescopio R-70 en Eupatoria (Ucrania) hacia 6 estrellas similares a nuestro sol, un concierto de theremín fue transmitido hacia ese destino espacial en 2001. Esto sucedió 7 años antes de que la NASA enviara al espacio la canción “Across the Universe” de Los Beatles desde un radio telescopio en España. “El primer concierto de theremín para extraterrestres” incluyó piezas de Beethoven, Vivaldi, Rajmáninov, entre otros, y fue ejecutado por maestros del Centro de Theremín de Moscú. Las piezas fueron seleccionadas por los estudiantes. 9. Existe un ensamble de theremines con casi 300 intérpretes Masami Takeuchi, principal ejecutante del theremín en Japón, no sólo dirige el ensamble de theremines más grande del mundo, también creó un instrumento llamado “Matryomin”, el cual es un theremín en forma de matrioshka, la tradicional muñeca rusa, y está diseñado para tocarse en conjunto. En 2019 el Ensamble Matryomin, formado por 289 intérpretes, obtuvo un récord Guinness por ser la orquesta de theremines más grande en el mundo. Tal evento se llevó a cabo en Kobu, Japón y entre los miembros de este conjunto estuvieron la hija, la nieta y el bisnieto de Leon Theremin (Natasha, Masha y Peter Theremin). 10. Chile es la sede del Festival Internacional de Theremín Este evento anual celebrado en Santiago, Chile, presenta conciertos, clases, talleres y charlas

10 datos curiosos sobre el theremín Leer más »

5 discos que muestran a la perfección la fusión entre jazz y hip-hop

El jazz se originó en las comunidades negras de Nueva Orleans a finales del siglo XIX. Arraigado en el blues y el ragtime, el jazz se caracteriza por 6 elementos clave: swing, notas azules, acordes complejos, voces de llamada y respuesta, polirritmos e improvisación. El género ganó popularidad mundial durante la década de 1920 y se convirtió en una de las principales formas de expresión musical en la cultura popular. Los artistas de hip-hop de la edad de oro, como A Tribe Called Quest, Digable Planets y De La Soul, tomaron muestras de grabaciones clásicas de jazz, pero los músicos de jazz no se entusiasmaron con la colaboración con raperos y la experimentación con técnicas de hip-hop hasta después. La mayoría de las primeras fusiones de jazz y hip-hop colocaron voces de rap de estilo libre sobre instrumentos de jazz e incorporaron scratching, pero los trabajos posteriores mostraron un verdadero intento de combinar las 2 formas dominantes de la música negra al rendir homenaje al jazz y expandir la profundidad del hip-hop. En 2003, el DJ, productor y maestro de ceremonias Madlib lanzó Shades of Blue, una colección de remixes y reinterpretaciones de material clásico del catálogo del icónico sello de jazz Blue Note Records. Usando nueva instrumentación en vivo y fragmentos de sonido de rap, Madlib reinventó obras de Herbie Hancock, Donald Byrd, Ronnie Foster y Bobby Hutcherson. Descrito como un “álbum de jazz para fanáticos del hip-hop y un álbum de hip-hop para fanáticos del jazz“, Shades of Blue se sumó a la rica historia del jazz e inspiró a una nueva generación de artistas de hip-hop, como los que se enumeran a continuación, para intentar mezclar los géneros. Es posible que ya hayas escuchado la música de Flying Lotus. El productor comenzó respondiendo a la solicitud de la red de presentaciones, muchos de los cuales presentaban su característico sonido de fusión de jazz atmosférico y hip-hop. Desde 2006, Flying Lotus ha lanzado 7 álbumes aclamados por la crítica y ha colaborado con varios artistas de hip-hop y R&B, incluidos Thundercat, Kendrick Lamar y Mac Miller. El rapero Freddie Gibbs no es ajeno a la influencia del jazz en su música. Gibbs siguió con su álbum debut de 2013 con 2 colaboraciones con Madlib, y luego completó dos álbumes más con el rapero convertido en productor Alan “The Alchemist” Maman. The Alchemist se inspiró en los antecedentes de Gibbs (su padre era miembro de Chi-Lites) y usó muestras de músicos de cine, soul, gospel y jazz internacionales para crear los ritmos de su álbum Alfredo de 2020. BadBadNotGood es una banda instrumental y equipo de producción canadiense de jazz hip-hop. El bajista Chester Hansen, el teclista Matthew Tavares y el baterista Alexander Sowinski se conocieron como estudiantes en el programa de jazz del Humber College de Toronto, pero el trío dejó la escuela y se convirtió en músicos de tiempo completo después de que los profesores dijeran que sus remakes de jazz de Gucci Mane y Odd Future no tenían valor musical. Desde que se lanzaron por su cuenta, BadBadNotGood agregó al saxofonista Leland Whitty a su alineación, lanzó 5 álbumes en solitario, trabajó con Tyler, the Creator, Kendrick Lamar y Ghostface Killah, y se ganó el respeto del jazz, el hip-hop y la música alternativa. Aficionado en todo el mundo los siguen. Fuente: Discogs

5 discos que muestran a la perfección la fusión entre jazz y hip-hop Leer más »

Canciones excepcionales del grindcore

Hace 35 años una banda de crust punks de Birmingham cambió el curso de la historia del metal. Formado en mayo de 1981 Napalm Death hizo sus primeros ruidos como una banda anarcopunk que había llegado a publicar una serie de demos en casete y primeros EPs a lo largo de principios y mediados de los años 80. Sabían tocar rápido y fuerte, lo cual es un buen comienzo para cuando se quiere llevar el metal y el hardcore a sonidos más extremos. Para 1987 ése sonido había cristalizado en el álbum debut de la banda, Scum. Y con su lanzamiento nació el grindcore. Grindcore es metal extremo. Es la definición misma de esto, más rápido, más agresivo y simplemente más intenso que cualquier otra forma de metal anterior, y salvo algunas excepciones. Y estamos hablando de extremos musicales: seguramente el death metal tiene imágenes más violentas y el black metal es culturalmente más infame, pero el grindcore en el estéreo suena como si fuera a taladrar agujeros en tu frente o lóbulo. Es rápido, corto, intransigente y destructivo. El hecho de que las canciones grindcore puedan ser por lo general cortas (de 30 a 90 segundos en promedio) significa que también es el subgénero en el que probablemente sea más difícil entrar (no tenemos estadísticas reales, pero todo esto intuitivamente). Grindcore se desvanece en un huracán maníaco que golpea y golpea y termina antes de que sepas lo que pasó. Eso no significa que no haya mucho para profundizar y disfrutar, o incluso saborear. De hecho, algunos de los álbumes de metal favoritos de todos los tiempos tienen algunas de las canciones más cortas. A medida que el grindcore se adentra en la edad adulta, ofrecemos una guía de algunas canciones exepcionales de grindcore, una medida muy subjetiva, sin duda, pero que ha sido probada en carretera y con auriculares. Las jerarquías pueden ser complicadas con sonidos tan extremos. Prepárate y sube el volumen. Con información de Treble ZINE.

Canciones excepcionales del grindcore Leer más »

10 discos esenciales del sello Brainfeeder

Brainfeeder no tiene exactamente un sonido característico, pero tiene una estética: una fusión de géneros cruzados de hip-hop, jazz y música electrónica que convergen en un espacio cósmico y psicodélico. Fundado por Flying Lotus en 2008 y tomando el nombre de un tema de su álbum de Los Ángeles, lanzado ese mismo año, Brainfeeder comenzó como un escaparate para algunos de los productores y artistas con visión de futuro antes de expandir su radio a presentar artistas de lugares tan lejanos como Inglaterra, Australia y Noruega. Les dejamos aquí abajo una Playlist con sólo una canción por artista, para que posteriormente elijas a tu favorito y puedas indagar a mayor detalle sobre su discografía completa. Discos recomendados de éste sello: Teebs – Ardour Austin Peralta – Endless Planets Iglooghost – Chinese Nü Yr Kneebody + Daedelus – Kneedelus Kamasi Washington – The Epic Thundercat – Drunk Georgia Anne Muldrow – Overload Salami Rose Joe Louis – Zdenka 2080 Jaga Jazzist – Pyramid Hiatus Kaiyote – Mood Valiant Con información de: treble zine.

10 discos esenciales del sello Brainfeeder Leer más »

Playlist con los mejores discos de Metal del 2022

IMPORTANTE: Los discos más sobresalientes del metal en el 2022 no es una lista definitiva, sino una lista personal de parte del autor de esta nota. El metal en 2022 tuvo nuevas ideas, nuevos nombres. Renovó la fe en estilos que en ocasiones puedes sentirse obsoletos (o que todo se ha dicho). Se sintió diferente en varios sentidos, cualquiera de los mencionados aquí sería merecedor del primer lugar. Además, si escuchas cada uno de estos discos seguidos, tendrás una gran secuencia de música que seguir durante algunos días. Dejamos esta playlist con una selección para los mejores álbumes de metal de 2022. Tratamos de hacer una lista incluyente en cuanto a sub géneros del metal y bandas ya consolidas y otras más en el proceso de ser reconocidas y otras más que seguramente permanecerán en el Underground toda su carrera. Podrás escuchar black metal, death, grind-core, trash, heavy, stoner, sludge, hardcore, etc.

Playlist con los mejores discos de Metal del 2022 Leer más »

Scroll al inicio