Depósitio Sonoro

DepósitoSonoro

Desde 2018. Contenido musical | Podcasts | Videos y Sesiones | Talleres OnLine Amplificador de ondas musicales. ((()))

Martin Scorsese crea un cortometraje de cuarentena desde su oficina

Millones de personas vieron el último largometraje de Martin Scorsese, The Irishman de 2019 a través de Netflix. Hoy, desde la intimidad de su hogar nos presenta algo en lo que está trabajando. El nuevo corto de Scorsese fue filmado con un teléfono inteligente por el famoso director, y recientemente se estrenó en el especial de la BBC sobre la “cultura de encierro”. Debido al coronavirus Scorsese ha pasado mucho tiempo en casa durante los últimos meses, pero como todos los verdaderos creadores, no ha dejado de hacer cosas. “Hace bastante tiempo que he estado en cuarentena”, señala Scorsese. “Habíamos estado trabajando muy duro en tantos proyectos diferentes y las cosas estaban girando y girando y girando, y de repente hubo un colapso…”. Al principio, “hubo un día de alivio, no tuve que ir a ningún lado ni hacer nada. Quiero decir, tenía que hacer todo, pero no tenía que hacerlo entonces”. Entonces, “la ansiedad se estableció”, pero a medida que pasaba el tiempo y cuando realmente sentía que pasaba el tiempo “se instaló una sensación de alivio. Y una verdadera sensación de libertad, porque no puedes hacer nada más. No sé cuánto tiempo más voy a estar en esta sala…”. Martin Scorsese reflexiona sobre el aislamiento en su cortometraje Martin Scorsese ha hablado sobre cómo se produjo la “ansiedad” durante el cierre, después de un “alivio” inicial tras su carga de trabajo del año pasado. Aquí el nuevo cortometraje filmó sobre sus experiencias de aislamiento durante la pandemia de Coronavirus. Un registro que aunque es corto será histórico. *Si lo necesitas, puedes poner subtítulos en inglés para ver el video*

Martin Scorsese crea un cortometraje de cuarentena desde su oficina Leer más »

Revistas impresas de música en México que desaparecieron tras el surgimiento de las plataformas en streaming

Antes de vivir la experiencia del clic y consumir música por medio de los servicios de streaming, las maneras para descubrir a tus artistas favoritos eran muy diversas. Las conversaciones con gurús musicales podían guiarte para escuchar ciertos álbumes; visitar tiendas de discos o grabar mixtapes con recopilaciones de bandas que escuchabas directamente desde la radio eran otra vía; visitar algún tianguis para el intercambio de álbumes e incluso leer revistas físicas de contenido musical fueron una fuente importante para muchos de nosotros. Al recordar estos eventos, no se pretende reflejar que las formas rudimentarias de consumo del pasado eran mejores que las del presente, porque la música por sí misma debe ser compartida por los medios que sean posibles. Pero sí se pretende mostrar, en este caso, el trabajo de ciertas revistas impresas mexicanas que impulsaron y lograron difundirnos una noción sobre bandas o géneros que surgieron en nuestro país y alrededor de mundo antes de que el monstruo de la internet hiciera menos rentable al periodismo musical. Sin duda mi primer contacto con este tipo de contenidos se dio con la revista La Mosca en la Pared, un medio que fue fundado por el debatible Hugo García Michel. En esta revista, te encontrabas con el clásico póster, algunas reseñas de música dedicadas al rock nacional e internacional, una sección dedicada a la música hecha por mujeres, literatura y cine, historias gráficas y ocasionalmente con algunos espaciales de personajes y bandas como David Bowie, Radiohead, Rolling Stones, etcétera. Otra revista que hizo que gastara algunos pesos en los puestos de periódicos fue Gorila; desde que hojeabas las primeras páginas el editor te daba la bienvenida en un tono provocativo e irreverente, en la cual discutía sobre algún evento coyuntural o nos compartía una de sus obsesiones más retorcidas. El contenido nada zalamero de aquel medio impreso, era una mezcla de skate, literatura y cómics. En la sección de música, le dedicaron algunas letras al mexicano Arturo Vega (quien diseñó el logo de los Ramones) y a bandas internacionales como Iggy Pop, Cramps, The Cure y Sex Pistols. También poseía una sección llamada Buzón Mutante, en donde se leía a los lectores hacer las críticas más snobs y descaradas a las bandas de aquel tiempo o a los mismos escritores de la revista.   En el radar también estuvo la revista Sonido y Acústica, otro punto de vista en el rock; publicaciones que estuvieron a cargo de Walter Schmidt (quien formó parte de la icónica banda mexicana Size) y tuvieron un espacio importante en la difusión de las vanguardias europeas, el tecno pop y new wave.  En esta misma sintonía y fuera de aquella crítica industrializada también estaba la revista Conecte, un tabloide que fue fundado por Arnulfo Flores Muñoz, personaje que documentó por primera vez la aparición del goth, post punk, metal y el progresivo en nuestro país. Por otra parte, Banda Rockera fue  un medio que se dedicó a difundir a bandas hispanoparlantes y le dedicó un lugar especial al rock urbano, un género que tuvo mucho auge sobre todo en la periferia de la Ciudad de México gracias a la relevancia de personajes como el recién fallecido Charlie Monttana y bandas como Tex Tex. La revista Switch también pasó por las manos de jóvenes que buscaban alternativas musicales;  o la revista R&R que fue creada por Olallo Rubio en colaboración de algunos integrantes Radioactivo 98.5, la cual encarnó el espíritu musical de principios de los dos mil e incluso,  Rolling Stone México que aún se resiste a desaparecer su versión física y nos ofrece opiniones de carácter político, una sección de videojuegos y música.  Estas revistas nacionales y probablemente otras que he olvidado, han formado parte de la documentación musical en nuestro país, en paralelo de otras internacionales como Hip Hop Nation, Hit parade, o la NME, pues nos dieron la pauta para descubrir conciertos, bandas y nuevos géneros de una manera quizá más auténtica e independiente que, el algoritmo generado por las nuevas plataformas musicales, que predice, sugiere e incluso diseña cómo debe ser construido nuestro gusto musical, nunca logrará. 

Revistas impresas de música en México que desaparecieron tras el surgimiento de las plataformas en streaming Leer más »

Irmin Schmidt estrena el en vivo de Nocturne, el arte de improvisar

Irmin Schmidt, quién es conocido por formar parte de la alienación de la legendaria banda de krautrock: CAN a cargo de los teclados, estrena una grabación en vivo a la cual tituló: Nocturne. El evento aconteció en 2019 el el grandioso marco del Festival de Música Contemporánea de Huddersfield, para ello, Irmin Schmidt ya tenía en su proceso creativo el ejecutar tres piezas de piano sobre música pre grabada con la que ya llevaba experimentando en días previos. La verdad es que el resultado melódico es sensacional, la paleta sónica llevada al arte resulta en una pintura como pocas. Es un arte de la improvisación, de esa parte que en ocasiones hace trascender más a la música cuando menos lo esperas. Mute Records sigue a la vanguardia en publicaciones como éstas.

Irmin Schmidt estrena el en vivo de Nocturne, el arte de improvisar Leer más »

El enigma eterno: mini documental sobre la muerte de John Balance de Coil

Win Harrisson, el encargado de subir de nuevo este contendido especificamente a YouTube, nos introduce al respecto de este documental: “Me enorgullece traer de vuelta este mini documental con Peter Cristopherson discutiendo sus historias con Throbbing Gristle, Psychic TV y Coil, la banda innovadora que él formó con John Balance y que se desarrolló durante décadas. Coil llegó a su fin con la trágica y fútil muerte de Balance en noviembre de 2004, una muerte que Peter y muchos otros temían que llegara.” Peter Cristopherson y John Balance sin duda fueron dos genios irreverentes, siempre tuvieron ideas apocalípticas/ocultistas acerca del como la música tendría que sonar, pero que a la vez fuera profunda y punk a su manera.   Esa relación tan cercana y creativa que ambos tuvieron en Coil los llevó a sacudir de adentro hacia afuera temas como la sexualidad en cualquier plano, los estados alterados de la conciencia y en especial: la magia y/o el ocultismo, siempre esa fascinación interna por otros mundos y sucesos,  fueron su distintivo y enigma absoluto que no sólo hacía efecto en ellos; sino también en la gente que los escuchaba, sus fans. Fueron más allá de la obsesión y lograron degradar el arte conforma a su visión, la música experimental ya no fue la misma desde que Coil apareció y mucho menos, desde que dejaron de existir.

El enigma eterno: mini documental sobre la muerte de John Balance de Coil Leer más »

Ecosistema Personal: discos, canciones y anécdotas con Oliver Tormenta

  Soy Oliver Tormenta artista plástico y visual; y también formó parte de la banda I Can Fly. Actualmente me dedico a pintar murales y a mi obra de caballete. También estamos componiendo música nueva para nuestro proyecto, pronto verá la luz.   En esta nueva serie platicaremos con personajes clave en el desarrollo de la música en nuestro país, desde promotores, músicos, periodistas, gente de la radio y desde cualquier punto y situación que sacuda el ambiente musical de México. En esta ocasión platicamos con Oliver Tormenta, vocalista y guitarrista de la banda I Can Fly, quiénes ya han tenido el éxito de pisar lugares importantes como El Plaza Condesa. Oliver respondió amablemente a nuestras siguientes preguntas.     1.- ¿Qué artista o banda arraigó un amor muy grande por ti en la música? The Rolling Stones fue la primer banda que tocó fibras importantes en mí cuando era niño. Recuerdo con mucho cariño y nostalgia “Ruby Tuesday”.     2-Artista nacional más emocionante actualmente… Me gustan muchísimas bandas emergentes, no sólo podría mencionar una. Se está haciendo un gran e interesante trabajo desde las trincheras.     3-Disco que marcó un antes y un después en tu vida. Los discos de Minor Treath, Los Crudos, Sin Dios y demás bandas me acompañaron gran parte de mi adolescencia. Sin embargo cuando escuché el  Ok  Computer  de Radiohead (que nada tenía que ver con lo que escuchaba en ese tiempo), fue toda una revelación.       https://www.youtube.com/watch?v=dB8yemOpEo4   4- Disco de música electrónica y disco de rock esenciales en tu formación. Magic Fly de Space (si se puede mencionar como música electrónica) y Diminuendo de Lowlife, entre muchos otros, sobretodo de The Smiths.         5-. Disquera que amas y amarás y que la gente debería de conocer. Columbia Records por haber grabado Kind of Blue de Miles Davis, disco que disfruto muchísimo cuando estoy laborando.     6- ¿Cuál fue para ti la última gran revolución musical y por qué? Hay varios movimientos por demás interesantes, pero yo mencionaría uno que fue de vital importancia: el Sound System en Jamaica y lo que ocurrió en el mundo musical después de eso. Para mí uno de los movimientos más importantes.     7- Producción, música, colaboración o release que hayas hecho de la cual te sientes muy orgulloso. Sin duda de los EP’s de mi banda I Can Fly y los sencillos que tenemos, por lo que significa producir algo independiente. Y pues dentro de estos EP’s tengo mis tracks favoritos: “New Horizons” me parece uno de los mejores.     8- Canción que te recuerda a tu adolescencia… Sin Dios – “Intolerantes”     9- Anécdota junto con algún músico con el que hayas compartido escenario y recuerdes con cariño. Recuerdo mucho un show que dimos en Celaya junto a mis amigos de Bellenger. Fue un viaje bastante divertido y además nos fue muy bien a los dos proyectos y lo más importante un amigo muy querido quien fue vocal de esa banda estaba aún en este plano existencial. Otra fue el año pasado en una fecha que tuvimos junto a Soviet Soviet en la CDMX. Horas antes de empezar el show, el guitarrista que se llama Matteo, estuvo con nosotros platicando y compartiendo cigarrillos, en ese momento me di cuenta que vamos por buen camino. Y otra fue cuando entre Techniques Berlin (Canadá) y nosotros hicimos un cover de “Transmission” de Joy Division; nos pusimos de acuerdo días antes del evento y todo salió muy bien , fue un momento bastante especial.     10- ¿Cuál es uno de los mejores recuerdos que tienes de haber asistido a un concierto en vivo, cuál, quién y cuándo fue? Allá en el ya más o menos lejano 2009 venía Radiohead por segunda vez al país después de muchos años de no hacerlo. Venía con ellos Kraftwerk, siendo el proyecto que abría una noche de ensueño. Esa noche para mí fue perfectamente especial.     Idea original: Rob Anaya.   Edición de foto y diseño visual: Ozz Ramos.

Ecosistema Personal: discos, canciones y anécdotas con Oliver Tormenta Leer más »

Beautiful Noise, documental sobre la vanguardia de guitarras que vio nacer el shoegaze y dream pop

Beatiful Noise (que puedes disfrutar completo al final de esta nota) rinde homenaje a una generación de bandas vanguardistas en sus ecos de guitarra a finales de los 80 que dieron nacimientos a las etiquetas de shoegaze y dream pop que se volvieron icónicas como My Bloody Valentine, Cocteau Twins y The Jesus and Mary Chain, todos bajo la leyenda de que quienes los escucharon formaron una banda. Los miembros de las bandas mencionadas aparecen en el documental recordando como fue haber iniciado cada quien respectivamente en sus bandas, desde orígenes, anécdotas, disqueras, en especial le tenemos un gran cariño a la disquera de Creation Records de Alan McGee, quien absolutamente es un referente y  aparece de igual forma dentro del documental, que si no han indagado dentro de su disquera, tiene muchas y grandiosas bandas de este género y particularmente parecidas, son una escuela a esos sonidos.   Volviendo al documental, aparecen grandes personajes, desde Kevin Shields y Jim Reid o Neil Halstead, y demás bandas que vinieron después, contemporáneos, sobre todo,  cargando con ese estandarte encendido, como Ride, Slowdive, Pale Saints, Chapterhouse, Slowdive, Lush, Curve, Swervedriver, Loop, Medicine, AR Kane y los extraordinarios Seefeel, quienes después tomarían un camino hacía los terrenos del IDM, pero que surgieron de la escuela de Liz Fraser y Robin Guthrie.   La magia del documental son sin duda los efectos de guitarra muy procesados, o inclusive, los accidentes en el estudio de grabación y sobre todo la experimentación de pedales, todo eso, más las voces particulares y el estilo de interpretación de cada banda, ya que aunque parezca un movimiento, cada quien estaba muy metido en su concepto y en realidad eran muy diferentes en aspectos a fondo, no es que todos tomaron los mismos caminos. Otro punto interesante, son las entrevistas con Billy Corgan de The Smashing Pumpkins, quien menciona que en Chicago de joven fue importante poder asistir a ese tipo de conciertos en clubes pequeños, Trent Reznor de Nine Inch Nails, quien se inspíró en lo que hacían JAMC, aunque no musicalmente pero sí en espíritu, Wayne Coyne de The Flaming Lips y el mismísimo Robert Smith de The Cure, todos fans declarados de las bandas de las que se habla en el documental, éste último fan amoroso de los Cocteau Twins. Esperemos puedan disfrutarlo ya que los testimonios son en inglés y los subtítulos en japones, pero es el único archivo completo y disponible vía YouTube (sin necesidad de descargar de otras plataformas) por el momento, del cual se puede ver gratis. Es un gran documento a pesar de que salió en 2014 pero que no todos han podido ver desde su estreno.

Beautiful Noise, documental sobre la vanguardia de guitarras que vio nacer el shoegaze y dream pop Leer más »

Ecosistema Personal: discos, canciones y anécdotas con Alonso Arreola

¿Quién soy? Alonso Arreola. Un necio escribajista mexicano nacido el sábado 2 de Noviembre de 1974, día de los muertos.   En esta nueva serie platicaremos con personajes clave en el desarrollo de la música en nuestro país, desde promotores, músicos, periodistas, gente de la radio y desde cualquier punto y situación que sacuda el ambiente musical de México. En esta ocasión platicamos con Alonso Arreola, escritor y bajista que ha sido parte de varios grupos y proyectos, como La Barranca y actualmente está muy activo con Monocordio, además de tener su propio laboratorio para bajistas que lleva por nombre Laba. Alonso respondió amablemente a nuestras siguientes preguntas     1- ¿Qué artista o banda arraigó un amor muy grande por ti en la música?     Este día te diría que una de las bandas que más me marcó, sin duda, fue Rush. El trío canadiense fue clave para entender el rompecabezas que deseaba armar entre mis parietales, pero también para formar complicidades vitales, valorar el balance de las letras frente a la música y, sobre todo, asumir que no habría forma de responderme ciertas preguntas sin un compromiso diferente con mi cuerpo y mi mente a través del instrumento que amo: el bajo.     2-Artista nacional más emocionante actualmente…   Descartes a Kant. Su locura acotada, su magnetismo escénico y su buen temple bajo el escenario me emocionan siempre. Los quiero en lo artístico. Los quiero en lo personal.     3-Disco que marcó un antes y un después en tu vida. Son tantos… Uno fue el Thönk de Michael Manring. Ese álbum causó un efecto dominó. Cambió mi perspectiva del bajo eléctrico, de la composición en torno a él; luego entonces también cambió engranajes mentales y mi ruta artística.     4-Disco de música electrónica y disco de rock esenciales en tu formación. La electrónica que fue esencial en mi formación adolescente es la de Isao Tomita y Jean Michel Jarre. De este último elegiría el disco Magnetic Fields. Luego me alejé del boom de los Djs tipo Detroit porque no me atraía la música que no fuera tocada “en vivo” de manera orgánica. Como más me gusta es en su relación con el pop, el rock, el trip hop, etcétera (Depeche Mode, Björk, Faithless, Massive Attack, Portishead); aunque también la disfruto en su plan más experimental e histórico (Brian Eno, Alva Noto, Kraftwerk). Por otro lado, un disco de rock esencial en mi formación sería el Sailing the Seas of Cheese de Primus, por su acidez, carácter lúdico e incorrección política. Eso les diría hoy. Mañana… no sé.         5-. Disquera que amas y amarás y que la gente debería de conocer. Es legendaria y es mexicana: Discos Intolerancia, fundada por mi cómplice Gerardo Rosado. En ella he editado todos mis álbumes y, me parece, contiene el catálogo más variopinto e interesante de nuestro país (quitándome a mí, si lo desean). Pero también les nombraría tres históricas de Europa, todas abocadas al jazz y la música experimental: ECM, Winter & Winter y Label Bleu.       6- ¿Cuál fue para ti la última gran revolución musical y por qué? Cuando hablamos de revoluciones pensamos en movimientos sociales con un sentido compartido que llegan, lo cambian todo, y luego decrecen en pos de nuevos movimientos. Desde esa perspectiva y con el aumento de la globalización, pensaría en la estética grunge de los años noventa (luego pudo serlo el reguetón, pero eso es ya un terrible e interminable estatus quo). Ahora bien, con la pulverización individual gracias a la portabilidad y transmisión de música digital, en términos de la industria y las formas de consumo que hoy tienen sometido al arte sonoro, subrayaría la revolución que planteó Napster. Eso lo cambió absolutamente todo y aún hoy seguimos sin adaptarnos bien sus consecuencias, como el streaming.     7-Producción, música, colaboración o release que hayas hecho de la cual te sientes muy orgulloso. Mi primer álbum como solista Música Horizontal, me supuso una conquista esencial en términos musicales pero también conceptuales y logísticos. Hace trece años la idea de un fondeo público para la gratuidad de un disco que integraba la responsabilidad social, era muy nueva. Y en plan colaborativo, el proyecto 3Below en el que toco con dos de mis héroes de vida: Michael Manring (ex alumno de Jaco Pastorius) y Trey Gunn (ex King Crimson). Que hoy sean de mis mejores amigos y que colaboremos juntos es un logro trascendental para mí.       8-Canción que te recuerda a tu adolescencia… Les haría una playlist, pero bueno… ¿Una?… no sé… “Love Song” de The Cure.       9-Anécdota junto con algún músico con el que hayas compartido escenario y recuerdes con cariño. Son muchas las anécdotas y muchos los músicos. Una notable fue en 1999 en el teatro Karl Marx de La Habana, Cuba, cuando toqué en un curioso combo junto al baterista inglés Mick Fleetwood de Fleetwood Mac.     10- ¿Cuál es uno de los mejores recuerdos que tienes de haber asistido a un concierto en vivo, cuál, quién y cuándo fue? De nuevo, son demasiados… Pero atendiendo a la espontaneidad de la memoria (al menos el día de hoy, pues siempre cambia), sería Pink Floyd en el Foro Sol en 1994. El sonido, la imaginería visual, la presencia e interpretación de David Gilmour en voz y guitarra… eso fue algo realmente transformador. En tiempos recientes sería el de Iggy Pop con Queens of the Stone Age en el Royal Albert Hall de Londres, hace unos tres años. En uno de sus stage divings, Iggy terminó encima de nosotros. Tener su rostro ajado y legendario a diez centímetros de la cara fue realmente… interesante y divertido.         Idea original: Rob Anaya.   Edición de foto y diseño visual: Ozz Ramos.

Ecosistema Personal: discos, canciones y anécdotas con Alonso Arreola Leer más »

Los chilenos El Último Viaje estrenan El Mismo Café, pop de recuerdos

El nuevo sencillo de la banda chilena El Último Viaje, integra una propuesta potente cargada de emociones, restableciendo sus bases en el rock pop, sumando algunos timbres electrónicos. Su producción tuvo lugar en Buenos Aires, con el destacado productor argentino Guillermo Porro, quien trabajó con artistas como La Ley y Beto Cuevas. La canción intencionadamente goza de una estructura pop muy bien lograda, la idea de fusionar texturas electrónicas con riffs de guitarras concretos y con una letra líricamente fuerte siempre será una buena combinación, pero es justo esto, lo último, la letra de la canción, la que sin duda la proyecta hacia otro estado de ánimo. La banda está compuesta por Josué Figueroa en guitarra, Daniel Vargas en bajo, Pablo Galleguillos en batería y Julián Ramírez en voz, juntos han decidido que “El Mismo Café” sea la última muestra antes de liberar por completo el nuevo disco que llevará por nombre Migra, trabajo discográfico que contemplará un total de 6 canciones, en donde se podrá apreciar la evolución sonora de la agrupación. El disco viene a suceder a su anterior trabajo: Todo Vuelve a Empezar, lanzado a finales de 2016 y que durante 2017 los llevó de gira por todo Chile en más 20 shows a lo largo del país, abarcando ciudades como Antofagasta, Tocopilla, La Serena, Coquimbo, Santiago, Viña del Mar, Quillota, Chillán, Concepción y Temuco.

Los chilenos El Último Viaje estrenan El Mismo Café, pop de recuerdos Leer más »

Scroll al inicio