Depósitio Sonoro

DepósitoSonoro

Desde 2018. Contenido musical | Podcasts | Videos y Sesiones | Talleres OnLine Amplificador de ondas musicales. ((()))

Gary Numan: entre la distopía del synth pop

Gary Numan fue y sigue siendo uno de los precursores indiscutibles de la escena electrónica, especialmente del denominado género: synth pop, todo ello, gracias a varios álbumes que revolucionaron el pop de esa época al darle un porte sintético a finales de los 70 en la música británica. En 1977 era el líder de Tubeway Army, una banda postpunk/new wave que tuvo un éxito medianamente aceptable en Inglaterra con éxitos como “Are Friends Electric?”, principalmente. De ahí, adoptó su nombre artístico de Gary Numan, influenciado por bandas como Ultravox y Kraftwerk, desarrolló una gran etapa en obras como Replicas o The Pleasure Principle que es de dónde se desprende “Cars” el himno del synth pop por todos conocidos y Telekon, un álbum más oscuro, la tercia suprema en la discografía de Gary Numan, a partir de ahí surgieron muchas cosas.   Es políticamente correcto decir que la carrera de Gary Numan ha sido un vaivén de emociones y permanecía. Después de alcanzar todo el éxito tan inmediato que jamás se imaginó , parecía mal preparado para el tipo de atención que le había traído su nueva fama, algo a lo que nunca antes estaba acostumbrado ya que desde siempre se declaró como un chico tímido.   Las críticas y la prensa a menudo despreciaban su trabajo y prácticamente contribuyeron a que su carrera no fuera más allá, inclusive, no era tan del agrado de David Bowie. Todo eso lo orilló a anunciar su retirada del ámbito musical en 1981.   Sin embargo, con el pasar de los años no tardó en arrepentirse, y ha seguido cultivando una carrera en la que la tecnología ha jugado siempre un papel crucial en sus deseos de trascender; después de sus 3 primeros discos su carrera pasó desapercibida hasta que adoptó otro tipo de influencias entrando a los 90 y sobre todo en su disco: Savage: Songs From A Broken World.   Numan comenzó a componer música que era mucho más oscura, más pesada y de tonos puramente industriales, lo que sorprendió a muchos fan y reseñistas, que también comenzaron a revaluar la obra que había dejado años atrás ya que bandas como Nine Inch Nails y específicamente personajes como Trent Reznor quien lo reconoció públicamente como una de sus máximas influencias. Gary Numan es uno de los más destacados representantes de la generación synth pop británica que cohabitó con el punk, el postpunk y la new wave y que durante cuatro décadas después resulta indiscutible no admitir o valorar su rol como pionero de la escena electrónica contemporánea, pues sigue influenciado la música de nuestros días.    

Gary Numan: entre la distopía del synth pop Leer más »

This Is Ska, antes de The Specials a la época de Prince Buster y demás origen

This Is Ska nos presenta a este ritmo musical en su verdadero origen con brillantes  imágenes de la época señalada, con gente bailando los primeros clásicos del género, inventando el futuro a su manera y también, el presente de aquellos días de uno de los géneros en donde predominaba el amor y la energía de toda una cultura. Es un documental basado totalmente en la música y con pocas explicaciones más que las necesarias, es decir, que la música y las imágenes sean las que te digan todo, un viaje en el tiempo total, la intimidad de las tocadas, el desenvolvimiento del público bailando, la eterna aura musical de algunos de sus pioneros, porque cabe recordar y siempre es bueno tenerlo presente, que antes de la explosión de la 2 Tone con The Specials, Bad Manners o Madness digamos a manera más comercial o mundial, algunos de sus precursores que inspiraron a los que vendrían después, fueron Prince Buster, Derrick Morgan o el grupo The Aces de Desmond Dekker, entre muchos otros. Nombres que jamás serán olvidados.

This Is Ska, antes de The Specials a la época de Prince Buster y demás origen Leer más »

Conoce los detalles de la primera sesión en línea de Resiste Jazz

Resiste Jazz es un proyecto que tiene como objetivo no dejarse vencer, de resistir. Nace a partir de la necesidad de apoyar a los músicos, a los lugares, producción y todos los que estamos involucrados en el medio. Es una forma de tomar acción. De unión entre colegas. Entrevistamos a los organizadores del evento en línea para conocer un poco más de los detalles de este concierto a puerta cerrada que podrás ver en línea. ¿Quiénes forman Resiste Jazz? Somos un grupo de rebeldes incansables que hemos decidido unir fuerzas con el objetivo de continuar haciendo lo que más no apasiona: la música. ¿Cómo surge la idea? La idea surge a partir del contexto pandémico actual. El jazz está mas vivo que nunca y con esto queremos demostrarle al mundo que unidos podemos lograr cosas increíbles. ¿Cómo hacen la curaduría de los músicos y lugares que participan? Hemos invitado amigos y lugares que de alguna u otra forma siempre han estado presentes en el jazz y lo han hecho parte de su vida. ¿Qué van a presentar en este Vol. 1? Para esta primera edición contaremos con la presencia de Afrobop de Armando Cruz, Fabiola Ruano, Juan Manuel Guiza, Rafa Choy y Hugo Mendoza teniendo como invitado especial a Reiner Toledo. Interpretarán temas de Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Charlie Parker, Mongo Santamaria, Billie Holliday y Coltrane. Para el cartel contamos con el apoyo del Maestro Jazzamoart quien nos prestó su pintura “ Monk alrededor de la media noche” de lo cual estamos profundamente agradecidos. ¡Gracias Maestro! ¿Para ustedes qué significa resistir? Para nosotros resistir significa acción, hermandad, cambio… y lo mas importante como lo decíamos al principio, jamás darse por vencido. ¿Qué sigue para Resiste JAZZ!? La idea es realizar una gira con sesiones a puerta cerrada en estos meses, donde justo estemos visitando los lugares mas representativos para el Jazz en México. En el evento de Facebook más detalles: https://facebook.com/events/s/resiste-jazz/984914398595873/?ti=icl EN ESTA FANPAGE PODRÁS VER EL STREAMING: https://www.facebook.com/BiergartenRoma

Conoce los detalles de la primera sesión en línea de Resiste Jazz Leer más »

Mira completo el show de AIR en el Sidney Opera House

Los franceses de AIR, se metieron a la máxima catedral de música de Australia, el Sidney Opera House, uno de los espacios arquitectónicos más bellos que existen en el mundo, dejando registrada, además, una de sus mejores presentaciones de los últimos años.      Sin duda fue una cátedra en donde podemos soñar despiertos con paisajes utópicos, ejecutados con total control. No por nada AIR ha sido durante mucho tiempo una especie de movimiento compartido con artistas de su ciudad, llámese Phoenix o Daft Punk, entre los más populares.   En esta grabación para el Boiler Room podemos disfrutar de un viaje sonoro/visual rígido y admirable con una singular tensión al ser proyectado. Encanta y atrapa. Estremece y embelese por sobre todo, revisando su sonido comprometido en relación a toda su discografía y un par de tracks nuevos con lo que AIR ofrece una oportunidad de traer algo del arte que forma átomos en su música para trabajar en redescubrir la elegancia dentro de la deriva superficial elegante que a menudo faltar en agrupaciones más efímeras.  

Mira completo el show de AIR en el Sidney Opera House Leer más »

Los míticos Mr. Bungle lanzan hoy un nuevo track

Mr. Bungle lanzará una versión recién grabada de su demo de 1986, The Raging Wrath Of The Easter Bunny, y a juzgar de este primer sencillo, será muy potente. Como prometió y bromeó, Mr. Bungle está siguiendo su reciente versión de The Exploited (su primera música grabada desde 1999) y ahora presentan una versión recién grabada de su demo de 1986 de thrash: The Raging Wrath Of The Easter Bunny, que se publicará a través de un disco completo el próximo 30 de octubre a través de Ipecac Recordings. Los miembros originales Mike Patton, Trey Spruance y Trevor Dunn hicieron la nueva grabación con 2 músicos legendarios que influyeron en la demo original: Scott Ian (Anthrax, SOD) y Dave Lombardo (Slayer), quienes se unieron a Mr. Bungle para interpretar estas canciones por primera vez en más de 30 años; a partir de los shows de reunión de la banda en 2020 antes de la pandemia y siguiendo el recién estrenado “Raping Your Mind”, esto va a ser mucho más esencial. “Decidimos volver a grabar nuestro álbum de cosas viejas. Estas canciones nunca recibieron su merecido, y la calidad de grabación de la demo original no les hace suficiente justicia. La nueva versión de “Raping Your Mind” se rompe y suena como una grabación fresca y urgente que necesita ser lanzada y escuchada”, señalaron los miembros de la banda.

Los míticos Mr. Bungle lanzan hoy un nuevo track Leer más »

Entrevista con Julia De Castro, descubriendo a La Historiadora

Julia De Castro nos presenta su primer disco como solista y está producido por Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido. Julia desde España alza la voz en pro de los derechos de la mujer a través del arte y con historias que contar. Julia ha encontrado un escape creativo en géneros y ritmos como la cumbia, la música electrónica y el synthpop, entre otros.     La Historiadora es un disco ecléctico, un viaje con mensaje, recuerdos y experiencias, pareciera poético pero así es la vida misma. Y después viene la parte que musicaliza y va más hacia el paraíso de la parte alegre, porque las texturas sónicas son esas, de alegría y energía, sutiles y poderosas a la vez, es un disco genialmente producido y que en sonido logra su cometido, un debut que destaca por su pureza. Platicamos con Julia De Castro sobre su debut a continuación.     1.-La Historiadora es un disco fuerte y potente y de conciencia, ¿qué tanto te define cómo artista y porque sigue siendo importante contar ese tipo de historias a través de la música?   Las historias que se narran en el disco son importantes para mí, no considero que deban ser relevantes para otros y si lo son es halagador. La música no tiene por qué tener un mensaje, respeto mucho el propio goce musical sin querer profundizar en las letras, pero si resuenan mis narraciones en alguien y las hace suyas, si le parecen importantes creo que es un ciclo bellísimo que se cierra. Considero que una vez que lanzas el disco ya no te pertenece. Creo que el apropiacionismo es la posición ideal del oyente, es tan real lo que sienten al escucharlas como mi propia biografía. Hace unos días desde Bruselas un artista Angoleño Ilton K. Do Rosario me contaba sus impresiones con la canción LA ALEMANA. Su descripción de lo que para él contaba el tema no se parecía en nada a mi historia, y me encantó, el relato ahora es suyo.   2.-Las capas sonoras y ritmos no siguen una línea constante y eso lo sigue interesante, hay varias influencias musicales, ¿cómo fue el proceso de grabación para obtener algo así de ecléctico?   Muy orgánico y libre, como bien dices no sigue una constante al uso y refleja fielmente mi proceso creativo. Ana Folguera, amiga y critica de arte, define mi metodología como “Cabotaje Musical”. Cabotaje era la técnica de navegación cuando no había mapas y los barcos iban de cabo a cabo cerca de la tierra porque si no se perdían. Así, este disco mantiene la identidad de mis letras: explícitas, biográficas, donde trato temas nucleares para mí como el placer o la ausencia del mismo, y al mismo tiempo está impregnado de los ritmos y sonoridades donde me encontraba.     3.-Camilo Lara (IMS) es un increíble productor, ¿cómo fue trabajar con él y que aportó a tu música?   Ahora con perspectiva puedo decir que el éxito de Camilo como productor reside en una psicología profunda con el artista. Es capaz de descifrar el tipo de producción que requiere el disco mucho antes que el propio músico. La Historiadora se ha gestado durante cuatro años de nomadismo y las canciones se han grabado en distintos estudios con músicos autóctonos ya fuera en Arizona, Italia, España o México.   Camilo entendió perfectamente cuál iba a ser el proceso y nunca tuvo prisa, nos íbamos comunicando y cuando yo tenía el impulso de cerrar un tema o coincidíamos en una ciudad grabábamos la canción. Ya fuera en una gira suya europea, como ocurrió con Arde Madrid que se grabó en Roma o que yo me desplazara por proyectos a Ciudad de México, como fue el caso de Mis Amigas y Ríndete.   4.-Juan Gabriel es uno de los artistas más excepcionales que han existido, ¿cómo nació la idea del cover y por qué esa canción es importante para ti?   Cierra el disco una versión muy personal de “Hasta que te Conocí”, es una osadía que me permito como homenaje a uno de los músicos que más me ha influenciado y al que recurro en momentos de duda. Juan Gabriel es inabarcable, me ha enseñado que lo excesivo es tan valioso como lo sintético. Que un gesto pequeño en mitad de una canción puede elevar a otro nivel el concierto en directo. Este disco le debe mucho a México, yo me he nutrido en cada visita, es mi manera de agradecer a lo que este país me ha regalado.     5.-¿Cómo manejas ese equilibrio de plasmar tus ideales en la música que haces? Sobre todo en algo tan importante como tu disco debut.   No sabría componer de otra forma que no fuera a través de lo que me inquieta, lo que me conmueve, la incomodidad y también la celebración de mis errores y mis conquistas. Decirte que es un disco tan mío como lo fue Virgen, el álbum de De La Purrissima, donde era otra etapa vital y otros los temas, pero igual de necesarios que los de La Historiadora.

Entrevista con Julia De Castro, descubriendo a La Historiadora Leer más »

Celebramos aniversario número 33 de Sarah Records

El sello discográfico Sarah Records cumple en este mes 33 años desde su fundación, el cual ha experimentado una significativa popularidad después del lanzamiento del libro Popkiss: the life and afterlife of Sarah Records de Michael White y el documental My Secret World: the story of Sarah Records de Lucy Dawkins, asimismo, por el resurgimiento del indie pop y todas las cosas “twee”.   Sarah Records se fundó por Clare Wadd y Matt Haynes en Bristol, Inglaterra, en 1987, sin embargo, anunciaron el fin de su historia el mes de agosto de 1995 a través de NME y Melody Marker; medios en los que propusieron terminar con su corta trayectoria con el emblema “A day for destroy things”, pues la premisa que caracterizó a dicha disquera fue asumir que nada era para siempre; en sí se trató de una especie de performance de art-pop que implicaba la autodestrucción del sello debido a una convicción política que criticaba a la industria musical establecida. Como lo dijo Hegel: el deseo es la presencia de una ausencia y Sarah Records no va a estar ahí todo el tiempo, incluso, genera un vacío, una nada que se materializa en una suerte de rechazo permanente hacia la vida pública. Quizá por esa búsqueda permanente uno vuelve al pasado para desempolvar toda esa música que nos hizo sentir algo especial en cierto momento, sin embargo, no todos tuvieron la fortuna de tener el material que produjo la disquera, igualmente, no se encuentra fácilmente en los servidores de música online ni en las tiendas de discos, sí, no hay más que unos cuantos tracks sueltos. Esto ocurrió después de que los fundadores lanzaron el álbum número 100 y decidieron que no habría más copias ni permisos para que se siguieran emitiendo los discos de las bandas, pero no contaban con que los escuchas ya no podrían tener acceso a estos materiales y las copias que había adquirían un valor muy alto entre los coleccionistas. Para resolver este problema subieron el material vía Bandcamp y los precios para adquirir alguno de los álbumes se lo dejan al criterio del consumidor.     Hay una razón que explica esto: Clare Wadd y Matt Haynes se involucraron en la música escribiendo fanzines políticos, en donde se narraban temas asociados al anarquismo, al feminismo y al veganismo, además, mantenían una crítica permanente a la distribución de la música y señalaron cómo los sellos discográficos reproducían materiales con fines mercantiles sin necesariamente beneficiar a las bandas ni a sus consumidores. De esta manera, estos personajes decidieron hablar de grupos que estaban fuera de la gran escena de Inglaterra en los años ochenta y noventa como una forma de promover su trabajo, y más tarde,  incluyeron flexi disc de baja durabilidad a sus publicaciones periódicas; así le dieron vida a bandas como The Field Mice, The Wake, Another Sunny Day, Blueboy, Heavenly, The Sea Urchins, Secret Shine, The Ochids, Brighter, East River Pipe, entre otras.     En un principio Sarah Records fue criticada por los principales medios de la época, por decir algo, en Melody Marker, Simon Reynolds llegó a decir que la música que producían era una regresión del rock y el punk (lo que sea que eso signifique), asimismo, otras voces llegaron a mencionar que su música era una especie de cáncer. A decir verdad los grupos estaba despojados de cualquier movimiento musical del momento, pues representaban la yuxtaposición de los sonidos que reproducía la gran industria, pues estos generalmente se asociaban a lo twee, fey o wimpy, es decir, con lo poco convencional y lo frágil. De hecho se tornaron posturas misóginas sobre la disquera, incluso, las puntuaciones que llegaron a obtener los discos de las bandas en las revistas musicales, lograron calificaciones mínimas, que hasta era imposible sentirse incomodo por tanta mediocridad, sin embargo, John Peel pudo reconocer algo en esas bandas de Bristol que otros no, pues fue de los pocos locutores que se interesó por el trabajo que había detrás de Clare Wadd y Matt Haynes.   Sarah Records creó su propio mundo y creció fuera de la industria musical establecida, porque hasta cierto punto entendía la relación simbiótica entre el artista y el distribuidor, sin embargo, también puso en tensión el alcance de las bandas por el estigma que había alrededor del sello.     Ciertamente se trató de un movimiento local que gracias a internet se ha expandido y ha logrado romper fronteras geográficas, lo cual nos permite a algunos rescatar esos archivos y reconstruir de manera desordenada parte de su historia. Ahora quizá se observa por una extraña razón desde una óptica más optimista que hasta revistas como NME, terminaron considerando a Sarah Records como uno de las mejores disqueras que han existido. ¿Será porque finalmente pudieron reconocer el mensaje que existe detrás de Clare Wadd y Matt Haynes? ¿O será porque monopolizamos la nostalgia y ciertos ideales que ocurrieron en un tiempo que no vivimos? No lo sé, pero feliz aniversario para Sarah Records.

Celebramos aniversario número 33 de Sarah Records Leer más »

Entrevista con Dani sobre Veinte, un disco sobre miedos e inquietudes

Dani es apenas una chica de veinte años que combina distintos mundos musicales para darle vida a su estilo, además de su labor como compositora, toca la guitarra y los teclados y viene de una familia musical. Sus padres son los integrantes de Aerolíneas Federales y su tío es de Siniestro Total.     El disco Veinte de Dani suena moderno, es a menudo un pop de comprensión digerible pero sólido, fluido y armónico, un viaje directo a contar emociones y experiencias, mediante sintetizadores y tonalidades melódicas llenas de colorantes abrazando al “yo” interior de quien lo escucha. Electrónica pop que se va inflando durante el transcurso del disco, lo cual resulta bastante ameno al terminar de escucharlo por completo. Y para adentrarnos más al mundo de Veinte, platicamos con Dani sobre el proceso de composición y vivencias.   1.-Veinte es un pop conceptual, fluido y armónico, ¿cuál fue la inspiración para componer el disco?   Veinte son canciones que cuentan pequeñas historias sobre miedos, inquietudes, pensamientos y reflexiones que he ido experimentando en los últimos años. Refleja cómo fue mi paso de la adolescencia a la “vida adulta“ y presenta mi mundo interior. A pesar de eso, creo que todas las personas, sea cual sea su edad pueden sentirse identificadas con las canciones del disco.   2.-Las letras parecieran contar historias personales con las que muchos podrían identificarse, ¿qué equilibrio hay entre lo que viviste y el resultado final planteado en cada canción? Las canciones están inspiradas en sentimientos e historias que he experimentado yo, y otras que han experimentado personas muy cercanas a mí y que por lo tanto, de una forma o otra, me he visto involucrada en ellas.     3.- “Dónde Estás” es sin duda uno de los temas clave del disco, ¿qué nos puedes contar sobre el proceso de quienes estuvieron involucrados en los remixes para ese tema?   Dónde estás es el 3 adelantó que estrenamos del disco y decidimos hacerlo en pleno confinamiento mundial ! Aunque es una canción que se terminó mucho antes de que existiese el COVID, su letra en ese momento podía reflejar el sentimiento de muchas personas. Más adelante decidimos estrenar el EP “dd sts rmxs” en el que participaron Daniel Daniel, Rusowsky, ALKE y Carzé, unos artistas muy guays a los que admiro muchísimo.     4.-¿Cómo fue crecer entre tu gran familia musical pero al final sonar a tu propia visión? Es un gran mérito ese, me parece.   Creo que haber crecido en una familia tan musical me ha enseñado a ver la industria de la música de una forma muy realista, siendo muy consciente de lo difícil que es vivir y sobre todo sobrevivir en ella. También gracias a la educación musical recibida en casa aprendí a apreciar todos los estilos de música, tener un amplio cajón de referencias y gracias a eso haber podido crear mi propio sonido y estilo, con pocas cosas en común al que tenían mis padres en su grupo.   5.-¿Cómo es ser un artista pop electrónica en plena pandemia y 2020, pros y contras? Desde la intimidad de tu arte. Es algo muy raro. Ha tenido cosas malas a nivel interior ya que la situación que estamos viviendo es algo muy duro de entender e interiorizar. Pero a nivel “profesional” no me puedo quejar. A pesar de todo he podido sacar mi disco adelante, estoy empezando a tener conciertos y a planificar nuevos proyectos.  

Entrevista con Dani sobre Veinte, un disco sobre miedos e inquietudes Leer más »

Scroll al inicio